«Arpilleras por la vida y sus derechos»

EXPOSICIÓN DE ARPILLERAS DA INICIO A UN NUEVO CICLO DE “CULTURA Y MEMORIA”

El próximo 7 de agosto a las 19:30 hrs., se inaugura la exposición Arpilleras por la vida y sus derechos, en la biblioteca Pablo Neruda de Independencia. La ceremonia de inicio tendrá como eje central un conversatorio con cinco destacadas mujeres, vinculadas a la creación de este arte popular y representantes de instituciones comprometidas con el resguardo del legado de la Vicaría de la Solidaridad.

“Tejiendo y Bordando Esperanzas: los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Arpilleras”, es el nombre del proyecto que formó parte de las conmemoraciones que recordaron las cuatro décadas del Año de los Derechos Humanos, convocado por el cardenal Raúl Silva Henríquez, en 1978. 

El proyecto organizado en 2018 por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL), junto a la Comisión de Cultura de la Asociación de ex trabajadores del Comité Pro Paz y Vicaría de la Solidaridad, en colaboración con la Fundación Trabajo para un Hermano, dio luz a una exposición que recoge el trabajo de 10 mujeres que interpretaron cada uno de los artículos de la Declaración de la ONU, de 1948, actualizándolos las realidades y demandas sociales del Chile de hoy. 

Entre las expositoras hay arpilleristas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), mujeres que trabajaron en talleres a nivel poblacional en las capillas de Santiago y mujeres jóvenes que se actualmente se dedican al arte de la arpillera.

Con esta muestra se da inicio a un nuevo ciclo de “Cultura y Memoria”; programa anual de Independencia Cultural que, durante los meses de agosto y septiembre, plantea espacios de reflexión en torno a diferentes manifestaciones artísticas y culturales surgidas a propósito de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, acontecidas en Chile durante la dictadura.

Contexto de represión, pobreza y desempleo en el que, en 1974, la Vicaría de la Solidaridad abrió su primer taller de arpilleras, entregando con ello un desahogo emocional y una salida económica a un grupo de mujeres que no sabían ni el paradero ni el estado de sus familiares.

En esas obras textiles ellas plasmaban su dolor, miedos y esperanzas; y entre hilos, al igual que con las “ollas comunes”, el calor de la solidaridad se transformó en un arma de resistencia y visibilización de las atrocidades.

Temas contingentes, como la inmigración y el nuevo concepto de familia, aparecen retratados en estos bordados, de colores vivos, como la delicada fuerza que transmiten sus puntadas. 

Para María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de FUNVISOL, “resulta muy interesante ver cómo ha cambiado la representación de los Derechos. Por ejemplo, en el artículo 12 que dice: ‘Nadie será sujeto a injerencia en su vida privada, su hogar, su correspondencia y su familia, ni a ser atacado en su honra’, aparece un dron”.

La exposición será contextualizada por el relato de cinco destacadas panelistas, que darán vida al conversatorio “El lenguaje del arte popular en defensa de los Derechos Humanos”. Participan: Virginia Errázuriz, artista visual, asesora del proyecto y curadora de la muestra; Victoria Díaz, arpillerista de la AFDD y participante del proyecto; Aída Moreno, presidenta de la Casa de la Mujer de Huamachuco; Lilia Santos, cantante, representante de la Comisión Cultura de la Asociación de Ex Trabajadores del Comité para la Paz y la Vicaría de Solidaridad; y María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de FUNVISOL.

La invitación se extiende para el próximo miércoles 7 de agosto, a las 19:30 hrs., en la biblioteca pública de Independencia, ubicada en Profesor Zañartu 1185, Metro Hospitales. La exhibición estará abierta a público hasta el 29 de agosto, en horario de lunes a viernes, de 9 a 19 hrs., y sábados hasta las 13 hrs., con entrada liberada.

Arpilleristas:

Victoria Díaz Caro, Laura Herrera González, Emilia Vásquez Riquelme, Sara Lillo Ortega, Rosa Merino Molina, María Eugenia López Silva, Elena Isabel López Silva, Hilda Mardones Batarro, Gladys Hernández Hernández, María Navarro Vernal.

El proyecto original fue financiado por el Fondo Concursable Proyectos de Fomento a la Memoria y a una Cultura de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

“Escenarios Imaginados, Experiencias Tangibles”

A partir del 1° de agosto:

SALA DE ARTE CCU PRESENTA EXPOSICION CON TRABAJOS DE JÓVENES DE ESCUELA ESPECIAL DE LO ESPEJO 

  • La muestra “Escenarios Imaginados, Experiencias Tangibles” se compone de esculturas elaboradas en el marco de los Talleres Exploratorios 2019 de Balmaceda Arte Joven Región Metropolitana, donde el artista y escultor Pablo Fuentes entregó a un grupo de jóvenes herramientas teóricas y prácticas para sus creaciones.

A partir de este 1 de agosto la Sala Arte CCU presentará la muestra “Escenarios Imaginados, Experiencias Tangibles”, exposición que incluye esculturas de 12 jóvenes de entre 15 y 23 años, pertenecientes al establecimiento municipal de educación especial, Escuela Tamarugal de Lo Espejo.

Los trabajos, que se pueden apreciar en la Sala Foco Social, son el resultado de una experiencia formativa desarrollada en los Talleres Exploratorios 2019 de Balmaceda Arte Joven Región Metropolitana, donde el artista y escultor Pablo Fuentes entregó herramientas teóricas y prácticas para que los jóvenes realizaran sus creaciones. 

La idea fue fomentar el imaginario y la libertad de expresión de los participantes, a través de la creación de escenarios tridimensionales con diversos materiales como madera y objetos reciclables. 

El curador de la muestra y director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, Ramón Castillo, comentó que “el trabajo en los Talleres Exploratorios de Balmaceda Arte Joven es la oportunidad para que los jóvenes inauguren miradas, mundos nuevos, y que esos escenarios imaginados se conviertan en una realidad tangible”.

Los Talleres Exploratorios son un componente del Plan de Formación Artística de Balmaceda Arte Joven Sede Metropolitana, y están destinados a jóvenes en situación de discapacidad intelectual de entre 15 y 23 años. Esta iniciativa se desarrolla desde el 2017 en la corporación cultural, aportando a la inclusión desde diversas disciplinas artísticas como la música, la pintura, la escultura y el circo.

La muestra se inaugurará este 1 de agosto a las 12:00 horas en Sala de Arte CCU, ubicada en Av. Vitacura 2670, piso -1, Las Condes y estará abierta de lunes a viernes de 10:00 a 18:30 horas, hasta el 6 de septiembre. La entrada es liberada.

SOBRE LA SALA DE ARTE CCU

La Sala de Arte CCU fue creada en 2008 con el propósito de ser un referente en la escena cultural chilena, a través de proyectos que pongan énfasis en expresiones de vanguardia fundamentados en los planteamientos teóricos actuales de las artes visuales.

«Sala interacción: cuerpos visibles e invisibles»

Del 20 de julio al 6 de octubre. Inauguración: 19 julio, 19.30h. / MAC Quinta Normal – Segundo nivel

Hay cuerpos de los que hablamos y hay otros de los que no. Los cuerpos visibles aparecen en los medios, reciben reacciones y comentarios en las redes virtuales, ya sea desde la legitimación del modelo, desde la parodia o desde el acoso. Como diría el pensador Gilles Lipovetsky, la nueva religión es la intensidad del cuerpo estético, del placer y la belleza; mientras que su angustia es el envejecimiento. Hay otros cuerpos que habitan zonas menos expuestas y suelen generar respuestas reactivas, interpelando desde la incomodidad, elaborando subjetividades relegadas y en trauma.

¿Cómo subvertir la lógica colonial de aquellos cuerpos excluidos social y políticamente; oprimidos por su condición estética, sexual, racial, de clase o de enfermedad? ¿Cuál es la relación entre poder, exclusión e inclusión de los cuerpos? ¿Hay cuerpos permitidos y otros que no lo son? Esta curatoría educativa presenta resultados de ejercicios y propuestas realizadas por estudiantes de Liceos de la Región Metropolitana en el marco de un programa educativo dedicado al arte performativo, inscrito en una perspectiva de educación no sexista.

Sexto Concurso Universitario Arte Joven

57 artistas emergentes se toman MAC Quinta Normal en el 6° Concurso Universitario Arte Joven 

  • Organizado por Balmaceda Arte Joven y celebrando su décimo año, este certamen se ha consolidado como uno de los máximos referentes en la escena cultural nacional. Dos residencias creativas en Chile y el extranjero son parte de los reconocimientos del concurso.
  • La exhibición, que se inaugura el viernes 19 de julio a las 19.30 horas, incluye fotografías, pinturas, esculturas e instalaciones agrupadas en los ejes Pertenencias Críticas, Paisajes Inestables y Dilemas Temporales.

Pinturas, fotografías, esculturas e instalaciones, conforman la sexta versión del Concurso Universitario Arte Joven, la exposición masiva de creadores emergentes más importante del país que, desde el 20 de julio, se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo sede Quinta Normal. La inauguración, abierta a todo público, y premiación del certamen se realizará el próximo viernes 19 de julio a las 19.30 horas. 

En esta versión del concurso, uno de los máximos referentes en la escena del arte emergente a nivel nacional, se presentan las obras de 22 estudiantes y 35 egresados de las carreras de Artes Visuales y Pedagogía en Artes Visuales del país, seleccionadas en torno a tres ejes temáticos: Pertenencias Críticas, Paisajes Inestables y Dilemas Temporales.

“Esta exposición nos permite mirar qué están pensando artísticamente los y las jóvenes hoy, presenciar la visión del mundo que les toca habitar. Este certamen es fundamental para nuestra misión,  la de apoyar y ofrecer una plataforma de difusión a artistas nacionales emergentes en el ámbito de las artes visuales”, destaca Loreto Bravo, directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven. 

En esta versión del concurso postularon más de 300 proyectos, los que fueron evaluados por un riguroso jurado integrado por el director del MAC, Francisco Brugnoli, la coordinadora de MAC sede Quinta Normal, Carola Chacón, la directora de la Galería Metropolitana, Ana María Saavedra y la coordinadora del área de artes visuales de BAJ Metropolitana, Ximena Zomosa. El proceso estuvo enfocado en la calidad artística y profundidad de las propuestas y tuvo como resultado la selección de los 57 artistas que son parte de la muestra. 

Además de la exposición, el concurso ofrece incentivos de formación a través de residencias artísticas nacionales e internacionales. Los ganadores de esta sexta versión fueron Claudio Letelier, en la categoría “estudiante”, quien será parte de una residencia en Comarca Contuy  (Chiloé); y Dana May, en la categoría “egresado”, ganadora de una residencia en Kiosko Galería (Bolivia).

El Concurso Universitario Arte Joven de BAJ, iniciativa apoyada por el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores,  se ha consolidado como un referente en la escena del arte emergente a nivel nacional. En sus cinco versiones han postulado más de 2.000 artistas y sus muestras han sido visitadas por más de 30 mil personas. 

Muestra 6to Concurso Universitario Arte Joven

57 Artistas seleccionados

Catalina Barrientos Barrientos – Manuel La Rosa Valladares – Diego Fuenzalida Reyes – Daniela Araya Sánchez – Daniela Véliz Carbullanca – Sofía Fermandois Barros – Paulina Martínez Marín – Katherina Oñate Potthoff – Juan Pablo Céspedes Rodríguez – Paulina Maass Vera – Tomás Valverde Díaz – Andrea Olea López – Pamela Palma Olguín – Pilar Ortega Andreo – María José Flores Pinto – Nicolás Cox Ascencio – Fernanda Monroy Fernández – Javiera Depassier Lavados – Rodrigo Castro Hueche – Marcelo Mardones Valdés – Dana May – Valentina Gaete Urrutia – Dhara Linsambarth Villalón – Germán Fuentes Aravena – María Constanza Reyes Malschafsky – María Cristina Gacitúa Mansilla – Joaquín Ceballos Muldman –   Paz Sandoval Fuentes – Eduardo Ortiz Ponce – Luan Krogh Campos – Ornella Bruno Canales – María Trinidad Barros Becker – Carla Tromben Siques – Natalia Montoya Lecaros – Daniel Aguilera Carrasco – Gustavo Álvarez Alvarado – Antonia Ruiz Murtagh – Fernanda Guajardo Quiñones – Connie Swaneck Santander – Claudio Letelier Rivera – Valentina Vargas Escobar – Katherine Henríquez Leal – María Soledad Ramírez Torres – Catalina Suazo Pavez – Amanda González Sandoval – Paula Boche Montecinos – Flakoporsel – María Ignacia Valdebenito González – Valentina Davidson Vargas- Estivalis Lorca- Luna Moraga Mardones – Ástrid Martínez Peña – Ámbar Cádiz Véliz – Francisca Parra Fernández – Samanta Nash Muñoz – Benjamín Carrasco Zapata – Martina Mella Yáñez. 

Del 20 de julio al 6 de octubre. Inauguración: 19 de julio, 19.30h. 

MAC sede Quinta Normal. Matucana 464, Santiago.

Martes a sábado de 11 a 19h. Domingo de 11 a 18h.

Entrada liberada

“Infancia en Colores”

Exposición gratuita en el GAM reúne obras de destacados artistas nacionales durante estas vacaciones de invierno

  • Matías Prado, Benjamín Lira y Francisca Sutil son algunos de los 12 artistas que realizaron las pinturas que serán expuestas en el centro cultural durante julio. 
  • Las obras fueron hechas bajo una iniciativa impulsada por La Protectora de la Infancia junto a Faber-Castell para contribuir el desarrollo creativo de los niños a través del arte.

Doce destacados artistas nacionales colaboraron con la iniciativa “Infancia en Colores”, una serie de pinturas realizadas junto a los niños de la Protectora de la Infancia, que busca potenciar la creatividad y la libertad de expresión en los pequeños de riesgo social. 

Todas estas obras serán expuestas en el Patio Central del GAM de forma gratuita entre el 17 y 28 de julio, un panorama familiar imperdible para acercar a los niños al arte durante estas vacaciones de invierno. Lo mejor, es que luego de la exposición las pinturas serán rematadas para reunir fondos en ayuda a la fundación.

Los connotados artistas chilenos que ayudaron a los niños de la Protectora de la Infancia a crear estas pinturas fueron Matías Prado, Benjamín Lira, Mauricio Avayú, Margarita Garcés, Manuel Ugarte, Sergio Vergara, María Paz Contreras, María Isabel Barros, Francisca Sutil, María Luisa Benedetti, Alfredo Echazarreta y Marco Bizarri, quienes se encargaron de enseñar distintas técnicas a los más pequeños dando como resultado divertidas pinturas surrealistas. 

“Infancia en Colores es una manera de introducir el arte en los niños de manera entretenida, donde pueden compartir con grandes artistas y aprender de ellos. Esto ayuda a desarrollar  un pensamiento creativo e intelectual, reducir las brechas de distintos sectores sociales y mejorar la calidad de vida para ellos”, señaló Juan Pablo Hurtado, gerente general de Faber-Castell Chile.

Esta instancia ha sido muy buena oportunidad de inclusión para niños de riesgo social que han podido estrechar un vínculo único con representantes del arte chileno, pero también para que los artistas puedan estar cerca la visión que tiene la infancia sobre temas cotidianos. 

La Protectora de la Infancia trabaja en conjunto con Faber-Castell hace años y realiza su labor en ocho regiones en las que se dedica a restablecer las condiciones para que más de 10.000 niños puedan salir de la pobreza y explotar la creatividad a través del arte.

Inauguración Jueves 18 de julio, 11:45 horas. Hall Edificio A.
Exposición abierta al público desde el viernes 19 al domingo 28 de Julio de 2019, de Lunes a Domingo, de 9 a 22 horas.

«Retrato temporal»

Jóvenes artistas retratan poéticamente el cotidiano local a través de sus objetos.

El jueves 11 de julio, a las 19:00h inaugura en Galería Cava del Museo Palacio Cousiño la muestra «Retrato temporal» del Colectivo Juana Barrera la cual propone la búsqueda de sensibilidades y sentidos en el espectador a través de las obras reunidas en este espacio cargadas de fuertes simbolismos locales. Desplazando imágenes, mapas del territorio nacional, pizarras como también objetos del ámbito cotidiano como tostadores y catres buscan establecer relaciones entre lo artístico, lo vivencial y lo personal, las cuales pueden fascinar como perturbar a la vez, apelando a una mirada reflejada en fragmentos que convergen en una memoria cargada de experiencias compartidas, que se asume como efímera, impropia e incompleta.

Para este proyecto, el Colectivo presenta un conjunto de obras que se desplazan a través de los lenguajes la escultura, la gráfica, la fotografía y objetos intervenidos, en una alternancia que se mueve libremente desde lo bidimensional hacia el volumen tridimensional. Así, al hacer uso de una variada manifestación de técnicas y lógicas que estructuran las obras presentes, las piezas se presentan en el espacio de la Cava como una conversación y mecanismo de identificación y cuestionamientos, que se mueven entre lo poético y lo inquietante. Gesticulan, finalmente una realidad de manera desestructurada, intervenida y reformulada.

De este modo, a través de contraposiciones materiales y conceptuales, “Retrato temporal”, busca por medio de imágenes, textos y objetos, exponer “retratos” cotidianos fundamentales que anudan el hecho artístico, biográfico, social y político.

El Colectivo Juana Barrera está compuesto por cuatro jóvenes artistas: Eduardo Quiroz, Nicolás Cox, Víctor Gómez, Nino Flores, quienes se formaron en la Escuela de Artes de la Universidad Diego Portales (Licenciados entre 2017 y 2018), realizando de forma regular exposiciones individuales en Santiago y regiones. De manera colectiva presentaron “Límite en Construcción” en Espacio Zen (Quillota) el 2018, siendo “Retrato Temporal” su segundo proyecto conjunto especialmente pensado para la Cava tras haber sido seleccionado en la Convocatoria de Exposiciones 2018 de la Subdirección de Cultura de la I.Municipalidad de Santiago.

Exposición: RETRATO TEMPORAL | Colectivo Juana Barrera

Inauguración: jueves 11 de julio | 19:00h

Lugar: Galería Cava. Museo Palacio Cousiño.

Dirección: Calle Dieciocho 438, Santiago. Estación Toesca L2.

Para quienes deseen asistir, la actividad comenzará con un recorrido guiado por los salones del Palacio Cousiño a las 18:30h.

La exposición estará abierta al público desde 12 de julio al 9 de agosto 2019
Horarios: Martes a viernes de 09:30-13:30h | 14:30-17:00h. Sábados, domingos y festivos de 09:30-13:30h. Lunes: Cerrado.
Entrada liberada a la Cava 

+ info www.santiagocultura.cl 

ACTIVIDAD GRATUITA: “LECTURA DE OBRA” 

El sábado 3 de agosto a las 12:00h los artistas del Colectivo “Juana Barrera” realizarán una “Lectura de Obra” de la exposición, en la cual conversarán con los asistentes en torno a los contenidos, ejes temáticos y realización de las obras presentes en la muestra.

De forma amena, recorriendo la exposición, preguntas y diálogos con los autores, los invitamos a descubrir cómo sus obras proponen una variedad amplia y diversas de cruces dentro del lenguaje del arte contemporáneo.

Fecha y hora: Sábado 3 de agosto | 12:00h

Lugar: Galería Cava. Museo Palacio Cousiño. 

Dirección: Calle Dieciocho 438, Santiago. Estación Toesca L2.

Actividad gratuita sin inscripción previa. 

Contacto: palaciocousino@gmail.com / 223867448

«Confluencias»

Miradas sobre lo intangible de la poesía y el espacio- tiempo llegan a Galería BAJ RM

Hasta el 7 de agosto, Galería Balmaceda Arte Joven Región Metropolitana presenta “Confluencias”, muestra de las artistas Caterina Ciocca, Dana May y Eduardo Quiroz, donde las obras dialogan con lo intangible del espacio- tiempo, la poesía y el significado de los objetos.

La exhibición es parte de la convocatoria 2019 del espacio expositivo llamada “Tres Ojos”, donde cada mes tres artistas presentan sus obras en conjunto, potenciando entre sí sus miradas respecto a las artes visuales.

Caterina Ciocca presenta “Umbrografía”, obra que propone que las características físicas de un cuerpo no sólo determinan sus dimensiones sino también su relación con el espacio que lo rodea. Utilizando el volumen y la proyección de luz, la artista otorga a los cuerpos una nueva volumetría “al superponer las diversas lecturas de su sombra y levantando una especie de mapa topográfico, que se convierte en un cuerpo autónomo con sus propias especificaciones”.

Por su parte, Dana May presenta “Amuletos”, instalación que presenta una serie de pequeños objetos elaborados a partir de tallos de hierba seca que han terminado su ciclo de vida. A través de un minucioso trabajo la artista resignifica las materias primas transformándolas en piezas que aluden al “cuidado, la escucha, la cercanía y la consciencia del entorno natural que nos rodea”.

Eduardo Quiroz presenta “Ejercicios sobre el Cuerpo”, obra que, a través de un trabajo de serigrafías sobre papel, busca representar aquello que escapa de la mirada, que escapa de la materia y que, a través de la poesía y del arte, se puede llevar a un espacio más concreto y visible. Sobre su instalación, el artista comenta “Creo en la poesía como un lenguaje capaz de construir espacios para aquellos pensamientos e imaginarios que no poseen forma visible en su cotidiano”.

Confluencias se inaugura este 10 de julio a las 19.30 hrs. en las dependencias de Galería BAJ RM (Av. Presidente Balmaceda 1215, piso 2) y estará disponible de lunes a viernes de 15:00 a 18:30 hrs, hasta el 7 de agosto. La entrada es liberada.

Sexta versión de la Anual de Artes Visuales “Cero a la izquierda”

CERO A LA IZQUIERDA, 6° ANUAL DE ARTES VISUALES.  AÑO 2019

La sexta versión de la Anual de Artes Visuales “Cero a la izquierda”, reúne a destacados y destacadas artistas provenientes de distintas escuelas de artes, tanto de universidades de Santiago como de regiones, con la finalidad de observar la producción artística más reciente en el campo de las artes visuales. En la versión 2019 exhiben en la Sala Museo Nacional de Bellas Arte Plaza Vespucio: Antil, Constanza Aqueveque, Abraham Beltrán, Emilia Camus, Esteban Pérez, Javiera Rodríguez y Enya Salfate.

Lunes a domingo 10:30 a 21:00 hrs.

«Botánica, exploración de campo»

“Botánica, exploración de campo” es la exhibición grupal de Aninat Galería que presenta el trabajo de 6 artistas jóvenes que trabajan alrededor al mundo vegetal.

La muestra se desplegará por los diferentes espacios de exhibición de la galería: Sala Principal, en donde estarán Jacinta Besa, Rolando Cisternas y Soledad Urzúa; Gabinete presentará a la ilustradora Botánica Constanza Obach; y Pieza Única a María Ossandón y Constanza Ragal.

La exhibición se inaugura el sábado 6 de julio y se extenderá hasta el sábado 10 de agosto. Horarios: Lunes a Jueves 11 a 20 horas / Viernes, 11 a 19 horas / Sábado, 11 a 14 horas.

BOTÁNICA
Exploración de campo.

«Es imposible ser humano sin cargar con el imaginario del paisaje, no es necesario estar en el paisaje para saberlo.» Arthur Romer.

El calentamiento global ha modificado la morfología del planeta y ha influido en el origen y desaparición de especies animales y vegetales, también ha interferido en la creación de la narrativa de la historia en múltiples circunstancias. Botánica es una exhibición grupal, que reúne a seis (6) artistas jóvenes que desarrollan diferentes proyectos utilizando distintas prácticas y aproximaciones materiales que se relacionan en con la naturaleza. Esta expedición es un viaje hacia la invención y evolución de las plantas donde el eje o principio para cada artista convocado, se concentra en una propuesta personal respecto a un nuevo mundo de invención vegetal. Esta es una mirada de inflexión hacia los cambios que están surgiendo y la adaptación al medio en el universo creativo.

La muestra Botánica, se despliega en los tres espacios de exhibición de Aninat Galería (Pieza Única, Gabinete y Sala Principal). Botánica esta integrada por los artistas: Jacinta Besa, Rolando Cisternas, Constanza Obach, Constanza Ragal, María Ossandón y Soledad Urzúa es una exhibición de seis propuestas inspirada en la naturaleza, las cuales establecen un interesante diálogo entre ellas. El montaje lleva a los espectadores a un tránsito a través de algunos de los ecosistemas más frágiles, los organismos misteriosos y los hermosos crecimientos que definen nuestra memoria y experiencias culturales.

PIEZA ÚNICA

María Ossandón trabaja con la estratigrafía de la nostalgia. A partir de los reiterados terremotos sufridos en Chile, María comienza a recolectar los diferentes fragmentos de viejas baldosas o lozas almacenadas en distintas oportunidades. A partir de estos pequeños trozos de baldosas, María levanta una nueva memoria del objeto desarrollando nuevos ecosistemas. “Trabajo con el cambio de escala, con paisajes en miniatura dentro de distintos soportes o contenedores. Mi trabajo parte primero con la recolección, con la búsqueda del material, y son estos materiales los que van insinuando el desarrollo que tomará mi trabajo”, afirma María.

Después de varias residencias en el extranjero como Berlín y Buenos Aires, María regresa a Chile para presentar diferentes trabajos utilizando trozos de loza y tinta china sobre papel, e inventando paisajes o escenas en miniatura que tienen un alto nivel de artificialidad. Este ejercicio recuerda a los cadáveres exquisitos, técnica utilizada por lo surrealistas. Este ejercicio se basa en un viejo juego de mesa llamado consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura, y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. María utiliza como sugerencia el trozo de loza para crear una narrativa sutil y propia sobre el papel.

“Cuando miramos la naturaleza siempre lo hacemos con ojos cultivados, por lo tanto no hay naturaleza “verdadera” sino solo una construcción de ella y esa construcción es la que determinamos como paisaje, por eso, la palabra paisaje en mi trabajo reclama una interpretación ya que los paisajes que reconocemos no son entidades independientes”.

María Ossandón de 32 años, ha participado en exposiciones colectivas en el MAC (Museo de Arte Contemporáneo de Santiago), Galería Arte Espacio, Concurso Arte Joven MAVI (Museo de Artes Visuales), Sala Zero de Galería Animal, Pabellón Chileno en NordArt International Art Exhibition, Kunstwerk Carlshutte, Büdelsdorf, Alemania. 11 female artists from Chile to Berlín en SomoS Art House, Berlín, Alemania. Gallery of Small Arts at D.Thomas Miniatures, Yonkers, Nueva York, Brooklyn Gallery, Nueva York, Centro Transnaazionale Della Arti Visive, Venecia, Italia, Feria de Arte Contemporáneo Material Art Fair Vol 6 2019, Ciudad de México, para nombrar las mas relevantes.

Constanza Ragal nace en Santiago de Chile en 1982. Licenciada en Artes por la Universidad Católica de Chile, donde trabajó como asistente del destacado artista Gonzalo Cienfuegos.

Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas tanto en Chile como en el extranjero. Ha recibido los premios Silver Award Show Artists como mejor artista emergente internacional y Bienal de Pintura en México.

Ha participado en Florence Biennale en Italia y en Ferias de Arte Contemporáneo como Nord Art en Alemania, KIAF en Corea, FACA y Arte Espacio en Argentina, ART STGO, FAXXI y Ch.ACO en Chile.

En 2015 su obra fue seleccionada para la exposición anual de la National Portrait Gallery de Londres.

GABINETE

Constanza Obach a través de una serie de recorridos por la zona central, Constanza ha podido retratar las plantas en sus diferentes momentos de desarrollo. Esta transformación y la flora que existe en la zona central de Chile, en la Cordillera de la Costa de la IV región, han sido estudio de un trabajo científico y de exploración de campo para la artista.

La muestra exhibe una serie de objetos, datos, instrumentos, documentos y evidencias que permiten al espectador involucrarse en la metodología utilizada por la ilustradora. La propuesta retrata una serie de conflictos socio-ambientales respecto al desarrollo y a la transformación del hombre en relación a nuestro medio ambiente. Bajo una metodología científica y un montaje barroco en la incorporación de diversos materiales (en donde también podemos encontrar plantas comestibles, endémicas, medicinales y ornamentales, que dan cuenta de la diversidad de micro-ecosistemas existentes) y de los instrumentos para monitorear esta zona.

La instalación nos muestra el sentido de una realidad sensible y material del exterminio, y transformación de ecosistemas; pero además incorpora bellas piezas con la diversa fauna existente.

Luego de estudiar diseño gráfico, Constanza Obach realizó varios cursos de ilustración botánica hasta perfeccionarse en «El Real Jardín Botánico de Edimburgo», donde cursó un diplomado de Ilustración Botánica que duró 4 años. Trabajó en libros para Adriana Hoffman y en varias exposiciones de arte en Galería La Sala, Teatro Zapallar, La Galería, entre otros. En 2018 obtuvo el primer lugar de la Exposición Mundial de Ilustración Botánica organizada por CINC y ASBA.

SALA PRINCIPAL

Soledad Urzúa es poseedora del conocimiento ancestral de las plantas medicinales y sistemas ecológicos del valle central de Chile. Soledad utiliza el microsistema de su jardín para dar comienzo a su trabajo y recorrer diferentes aristas en la presentación de este nuevo proyecto. Ocupa papeles naturales de Nepal y dispone materiales orgánicos para desarrollar una instalación de trabajos de pintura y microorganismos.

Soledad Urzúa presenta una instalación de 10 metros compuesto por más de 15 piezas que interactúan y se relacionan. Este conjunto de obras, en distintas técnicas y tamaños, narran un mundo de micro sucesos que sucede bajo nuestros pies: la vida se extiende y florece para siempre, a un ritmo y escala que no podemos notar a primera vista. Esta observación botánica retrata la conquista evolutiva que existe en el mundo vegetal y el lenguaje de las plantas. La instalación comienza con una obra gráfica sobre madera de raíces y brotes ejecutada hace 20 años, luego continúa con óleos sobre lino con distintas perspectivas de jardines y collages más abstractos, construidos con papeles hechos a mano y tratados sólo con pigmentos vegetales y minerales.

Los grandes pliegos sobrepuestos hacen de soporte orgánico para formas de semillas, raíces, pétalos y hojas inspiradas en patrones, tejidos internos y anatomía de las plantas. Diferentes obras de pintura, collage y volumen forman parte de esta nueva instalación que se irá transformando a medida que se desarrolle la exhibición, ya que presentará material orgánico. Soledad Urzúa ha realizado exhibiciones individuales en la Corporación Cultural de Las Condes, Arte Isabel Aninat y Galería XS. Además ha participado de innumerables exhibiciones colectivas y en distintos proyectos colectivos.

Jacinta Besa, trabaja con destreza y seducción la plasticina. Construyendo un discurso narrativo sustantivo de imágenes conceptuales de tensión y erotismo. Besa aborda la identidad de género y el rol de la mujer a través de la elaboración de un imaginario de objetos cotidianos o de narraciones infantiles y artificiales para abordar la problemática y rol de la mujer en la sociedad actual.

A través de materiales poco convencionales como la conjunción de la plasticina, fotografía y el dibujo, crea escenas irónicas, fantásticas y críticas, privilegiando siempre el sentido narrativo. “Su acercamiento al feminismo se desarrolla como un proceso de individualización que va articulando un imaginario propio a través de una práctica artística que involucra el cuerpo, la emoción y el pensamiento.

En su obra, Jacinta Besa va desmontando y recomponiendo símbolos que encargan estereotipos de género, modulados por el estigma que significa un país como Chile. Desde su propia experiencia, va articulando una reflexión más amplia sobre los condicionamientos que limitan la libertad de las mujeres en la sociedad chilena”. (Catalina Mena L.)

Jacinta Besa ha realizado residencias en Berlín y actualmente esta en Suecia dirigida por Juan Castillo. exhibiciones individuales en Sala Gasco, Santiago, y exposiciones colectivas en: “11 Female artists from Chile to Berlin”, en SomoS Art House, Berlín, Alemania; “13×13, Nuevos Medios”, Sala de Arte Las Condes, Santiago; “La desigualdad de género”, Gallery Tally, curado por Micol Hebron; Matucana 100, Santiago; “Ojo Andino”, Fundación Benetton, Bienal de Venecia; entre otros.

Rolando Cisternas propone una nueva arquitectura del paisaje construyendo un mundo de ficción geológica, utilizando el método de la memoria y la experiencia. Estos espacios de invención realizados sobre papel utilizando dibujo, tinta china y carboncillo son una búsqueda de la tención de la luz a través del volumen y los contrastes. Los dibujos forman parte de su proyecto llamado “Memoria Natural”, presentados el año pasado en el MAC (Museo de Arte Contemporáneo), de Quinta Normal.

Influenciado por su abuelo botánico, este proyecto se configuran como un estudio que analiza con rigurosidad los recuerdos. Cisternas realiza un proceso de laboratorio, diseccionando y examinando cada elemento que compone el paisaje. “La idea de sacar estas plantas tiene que ver con independizarlas y por lo tanto darle una dignidad distinta”, confiesa el artista.

Que la gente se encuentre con una piedra, no con la representación de una piedra”. Ese es el objetivo de Cisternas. “la piedra tiene esa voluntad y dureza permanente para siempre. Y eso es bien impresionante. Como un árbol tiene la voluntad de estar de pie, eso para mí es el símbolo que contiene todo mi trabajo. Mi trabajo habla de eso más que cualquier cosa”, no intenta ser una copia de ese objeto, sino que intenta representar la poética de ese árbol o piedra.

Rolando Cisternas presenta dibujos, que parecen escenarios de ciencia ficción. Estos territorios artificiales y orgánicos, son una reflexión personal sobre la naturaleza. Sus obras ponen en tensión la relación conceptual entre la materialidad y la imagen, con el uso de líneas quebradas y la geometría de la violencia de la luz y sombra, deja atónito al espectador. A través de la utilización de materiales simples crea escenas fantásticas, privilegiando el sentido narrativo.

Rolando Cisternas ha realizado dos exhibiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, ha realizado exposiciones en Galería Animal, Espacio O, en la Universidad de Talca y en Espacio G en Valparaíso. Además ha participado en las Ferias de Arte Contemporáneo ArteBA, en Argentina y ArtLima en Perú.

«Gran mar» + «Interrelaciones» + «Grabados. Atelier 17, París 1935»

Gran mar
Fotografía

Isabel Fernández realiza un delicado proceso fotográfico que permite poner en escena GRAN MAR, una serie de poéticas imágenes captadas a lo largo de la costa del océano Pacífico y que se presentará en nuestro Centro Cultural. La autora lleva siete años recorriendo este espacio, con cámara estenopeica de gran formato y película en blanco y negro, lo que le permite positivar sus fotos sobre papel con emulsiones fotosensibles artesanales, especialmente transferencias de carbón, heliograbado, platino paladio y sales de plata.

En esta exposición, que la trae de vuelta al Centro Cultural Las Condes luego de cuatro años, Fernández da cuenta de su personal mirada, pues aborda lo que le rodea desde la creencia que todo participa de un alma común que se expresa individualmente y con su propia fuerza y vibración. Esa expresión es reforzada en su obra por medio del trabajo manual: desde su concepción hasta el plasmado, cada parte del proceso pasa por sus manos. Asimismo, la cámara estenopeica traduce gráficamente esa vibración.

La propia Fernández lo grafica muy bien en la siguiente frase: “Soñando lo que el Gran Mar pueda revelarme. Recorro la orilla atrapando la luz en un minúsculo agujero perforado en mi cámara”.

Además, la autora documenta el cambio que la contaminación ha producido en nuestras costas con asombrosa rapidez: “Registrando la costa atestiguo el cambio: rocas sembradas de desechos industriales y domésticos, la basura me ha ido encontrando… ¿Cómo convierto mi viaje en un documento que dé cuenta de este paisaje que hemos construido? ¿Cómo hacerlo visible? ¿Cómo plantear acciones de reparación? Si al mar le damos basura, con ella dibuja sus cotas la marea sobre la arena… yo quiero volver a encontrar huiros, flores y conchas en su huella”.

Y remata con una bella reflexión: “Escucho voces antiguas en mis latidos. Como los camanchacos navegando en sus cueros de lobo, recorro la orilla y me pregunto cómo sería el océano cuando era océana, cómo sería el Pacífico antes del Pacífico y sé que quiero ver limpio otra vez el rostro de Mamacocha”.

Isabel Fernández Echavarría (Arica, 1967). Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de grabado, pintura, dibujo, fotografía análoga y digital, heliograbado y encuadernación, con reconocidos artistas y talleres, en Chile, Cuba y México.

Trabaja en Santiago de Chile y su obra cruza diferentes medios que involucran papel y matrices, como el grabado, la fotografía y libros, especialmente pequeñas ediciones hechas a mano. Ha expuesto e impartido talleres en México, Estados Unidos, Santiago y Rapa Nui.

Interrelaciones
Pintura y escultura

El artista Daniel Schachner presenta INTERRELACIONES, donde reúne pintura y escultura con total propiedad, destacándose el contrastante del uso de colores y las formas armónicas en sus composiciones.

La exposición da cuenta del mundo del autor, con una obra que remite tanto a lo primitivo y a lo esencial, como a lo futurista, a lo que viene. Es que su propuesta, de aparente simplicidad, está ejecutada con gran maestría y oficio, otorgándole una dimensión objetual. Así, pinturas y esculturas que aluden a las infinitas interrelaciones entre lo masculino y femenino, conviven y dialogan entre sí.

Desde una impecable técnica autodidacta, surgen superficies pictóricas precisas, trazos certeros de una riqueza cromática única. Planos que contienen formas y motivos en aparente oposición y que de manera obsesiva surgen constantemente en sus obras, otorgándole una gestualidad única a sus propuestas.

Igualmente, sus esculturas se refieren a aquellas formas primitivas de gran expresividad, pero concentradas en la riqueza del volumen, dotando a tales imágenes de nuevas posibilidades al momento de abordar plásticamente la dualidad complementaria entre los opuestos.

Daniel Schachner (1954), efectuó su educación secundaria en el Institute Monnivert, en Suiza, y en la Universidad de Miami, pero su formación como artista es autodidacta. Durante muchos años se dedicó a los negocios inmobiliarios, pero el vuelco a las artes visuales se originó, paradójicamente, producto de una ceguera que padeció por más de 2 años. Como parte de su terapia de recuperación, a comienzos del 2005 su médico tratante le sugirió dibujar con crayones con el fin de diferenciar colores.

Así, lo que comenzó como una terapia se convirtió en su forma de vida. Participa en numerosas exposiciones en Chile y Estados Unidos, como también en concursos internacionales, logrando premios en pintura y escultura.

Grabados. Atelier 17, París 1935

Alma y líder del Grupo Montparnasse, el pintor chileno Luis Vargas Rosas (1897-1977) se situó siempre en posición de avanzada en la exploración de nuevos caminos estéticos y se transformó en el primer artista nacional que realizó una obra abstracta. Hizo crecer el número de artistas amantes de la renovación, en especial con el Salón de Junio de 1925.

En nuestro Centro Cultural presentamos un proyecto de Pedro Maino y Juan Enrique Allard, que reúne doce matrices realizadas por Luis Vargas Rosas, encontradas en el archivo que conserva María Cristina Arellano de Mori. Las planchas de cobre fueron ejecutadas el año 1935 en el Atelier 17 de París y dan cuenta del trabajo de Vargas Rosas en el marco de una de las más profundas revoluciones artísticas de Occidente.

Junto a las matrices y grabados de esta segunda edición, se exhiben documentos, fotografías, catálogos e invitaciones que contextualizan su trabajo en París, además de dibujos y óleos de la época.

El mítico taller, liderado por el británico William Hayter, reunió a destacadísimos artistas de vanguardia, como Joan Miró, Max Ernst, Yves Tanguy y Alberto Giacometti, entre otros, y Vargas Rosas fue el único latinoamericano que participó en esta especie de laboratorio experimental del grabado artístico.

El autor chileno también integró la asociación de artistas Abstraction-Création, fundada en París en 1931 y conformada por Calder, Vanrongerloo, Mondrian, Kandinsky y Veronesi, por citar algunos. En 1939, a raíz de la invasión alemana, el Atelier se trasladó a Nueva York, donde siguió funcionando hasta la década de 1980, convocando a célebres artistas, entre los que se cuentan los chilenos Nemesio Antúnez y Mario Toral.

Para Pedro Maino, Vargas Rosas es una figura fundamental en la escena de vanguardia que vivió el país durante las décadas del 20 y 30 del siglo pasado y “reconocido como uno de los primeros artistas modernos de Chile y padre indiscutible del abstraccionismo local”.

Después de cursos libres en la Escuela de Bellas Artes, en 1919 emprendió su primer viaje a Europa. Se contactó con los movimientos del momento y, a su regreso, en 1923, fundó el famoso Grupo Montparnasse, integrado también por Henriette Petit (con quien se casó en 1927), los hermanos Julio y Manuel Ortiz de Zárate y José Perotti. En 1925 Vargas Rosas volvió a París, permaneciendo hasta 1939. Tras su regreso definitivo a Santiago, fue nombrado director del Museo Nacional de Bellas Artes, cargo que ejerció entre 1946 y 1970.