World Press Photo 2018

Aisha, age 14, stands for a portrait in Maiduguri, Borno State, Nigeria on Sept. 21, 2017. Aisha was kidnapped by Boko Haram then assigned a suicide bombing mission. After she was strapped with explosives, she found help instead of blowing herself and others up. Photo by Adam Ferguson for The New York Times
Credit: Thomas P. Peschak/www.thomaspeschak.com
Credit: Thomas P. Peschak/www.thomaspeschak.com
Falmata, age 15, stands for a portrait in Maiduguri, Borno State, Nigeria on Sept. 22, 2017. Falmata was kidnapped by Boko Haram then assigned a suicide bombing mission. After she was strapped with explosives, she found help instead of blowing herself and others up. Photo by Adam Ferguson for The New York Times

La mejor exposición fotográfica del mundo

COORDENADAS

Jueves 26 de Julio al Domingo 26 de Agosto de 2018 / lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, sábados, domingos y festivos de 11:00 a 20:00 hrs.

CUERPO

4548 fotógrafos, 125 países, 73044 fotografías.

Como novedad, este año, en su edición número 61, la exhibición incluirá una retrospectiva que presentará las mejores fotografías de todos los tiempos desde la creación del concurso, reuniendo, por primera vez en una exposición, a los ganadores del World Press Photo of the Year de los últimos 60 años.

Como en todos los concursos de World Press Photo, la discusión implica una combinación de los aspectos periodísticos de las historias, de las dimensiones estéticas y de las técnicas utilizadas en la imagen.

GANADOR LATINOAMERICANO

La foto del año de World Press Photo rinde homenaje al fotógrafo cuya creatividad visual y habilidades crean una imagen que captura o representa un evento o tema de gran importancia periodística en el último año. Este año, por primera vez, el jurado eligió a 5 nominados para la Foto del año de World Press. El ganador fue anunciado durante el mes de abril en la premiación realizada en Amsterdam.

“Venezuela Crisis” por Ronaldo Schemidt, tuvo ese privilegio. José Víctor Salazar Balza (28) encendido en llamas en medio de violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta en Caracas, Venezuela.

JURADO

El jurado seleccionó nominados en ocho categorías. Son 42 fotógrafos de 22 países: Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, Serbia, Sudáfrica, España, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

Sobre World Press Photo

World Press Photo es una organización independiente y sin fines de lucro fundada en 1955, cuyo principal objetivo es apoyar y promover el fotoperiodismo en todo el mundo. De esta manera, busca generar interés público, así como promover el libre intercambio de información. Su oficina central está ubicada en Amsterdam, Holanda.

«De Santiago a Santiago»

ARTISTAS BOLIVIANOS PRESENTAN EN ESPACIO O PLATAFORMA DE ARTE CONTEMPORÁNEO MUESTRA “DE SANTIAGO A SANTIAGO”

23 de julio al 3 de agosto de 2018, Espacio O, Villavicencio 395, tercer piso. Lunes a viernes: 11:00 a 19:00 horas. Sábado: 11:00 a 16:00h.

En la inauguración: Contaremos con una performance de Ana Barros, a las 20 horas. ¡Los esperamos junto a Tuborg y Misiones de Rengo! 

  • La muestra es el resultado de una investigación que los artistas bolivianos Mateo Caballero, Andoro, y Liliana Zapata, que conforman la comunidad M.A.L., realizaron en Santiago de Llallagua, localidad altiplánica ubicada a 60 km. al sur de La Paz, y el cruce con su experiencia en Santiago de Chile.
  • Se trata de una triple instalación en video y una serie de intervenciones con registros sonoros, imágenes y objetos de esa localidad boliviana que hablan de la tradición aymara y su imaginario y cómo se integra y enriquece el pensamiento y la sensibilidad del colectivo.

Los artistas Caballero (Bolivia, 1980), Andoro (Bolivia, 1987) y Zapata (Bolivia, 1985) trabajan en comunidad desde hace varios años, en torno a proyectos de arte contemporáneo, que incluye un período de búsqueda en terreno, cuyos resultados comparten luego con el público en un proceso donde éste puede intervenir y ser parte del resultado final. Para la muestra que inauguran en Espacio O en Santiago de Chile se trasladaron a Santiago de Llallagua, en el altiplano boliviano, donde a través de fotografías, material audiovisual y objetos que allí recopilaron durante varios meses, crearon una obra que transforma el espacio de lo cotidiano en el escenario de lo extraño e impredecible. “De Santiago a Santiago” es un ejercicio de deconstrucción entre dos espacios homónimos que se inspira en el imaginario aymara a partir de personajes que cumplen roles clave en la cultura local, como los Kamanas (sabios de la comunidad) o los Wayraqas, (guardianes de la felicidad). Esto implicó empaparse de la cultura ancestral para incorporarla en su proceso de creación que dio como resultado la muestra que se inaugura. Así, mitos, rituales, destellos ceremoniales despiertan para evidenciar la trascendencia espiritual del arte. Además de la exhibición, los artistas también impartirán unworkshop de dos días donde expondrán el proceso y sus experiencias con la muestra, espacio en el cual el público podrá interactuar e intervenir.

En Bolivia, las prácticas ancestrales impregnan la vida cotidiana de sus sociedades. Estos saberes laten de manera muy cercana con el mundo “moderno”. Santiago de Llallagua es una comunidad compuesta por 380 familias que conviven con normas y costumbres propias a su herencia, que se mantiene vigente desde hace cientos de años. Figuras como Los Mallkus (autoridades políticas) Kamanas (autoridades de la producción agrícola) Wayraqas (autoridades culturales/artísticas), han prevalecido en el orden de su convivencia. Estas autoridades y sus profundos saberes se congregan en rituales y ceremonias como por ejemplo la fiesta de la Cruz, ritual en el que inician la temporada de cosecha con la construcción de un árbol de frutos, una ronda de la danza de Kusillos y otra de músicos, principalmente de instrumentos de viento tradicionales, todos reunidos para agradecer a la Pachamama (madre tierra). “Sumergidos en estos rituales, pudimos experimentar su verdadera conexión con la tierra, fuimos parte de sus diálogos con la lluvia y de profundas expresiones de respeto entre seres humanos y de ellos con la naturaleza”, relatan los artistas.

SOBRE LOS ARTISTAS

MATEO CABALLERO

Fotógrafo y músico, vive y trabaja en La Paz, Bolivia. Estudió Fotografía en EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid, España.

“Trabajo la imagen buscando una musicalidad en la composición de cada cuadro, que sea capaz de trascender los límites del soporte físico. Me muevo entre las estructuras formales de la fotografía documental, y la de moda, y la libertad de la creación de historias que, probables o improbables, puedan generar identidad con el espectador. A veces procuro hacer de intermediario entre quien me cuenta su historia, y quien, a través mío, la recibe. Otras veces, manipulo y deconstruyo la historia a mi propia conveniencia, a fin de obtener un resultado nuevo, que permita libertad de lectura para quien observa”.

ANDORO

Nacido en La Paz, actualmente trabaja y reside en esa ciudad. Crea como artista visual, músico y performer. En 2017 lanzó el álbum visual “Inmortal” generando un encuentro entre el pop y el arte contemporáneo.

“Preciso acariciar constantemente, mi propio hábitat artístico y espiritual. Hablo desde el contorno de una montaña, el viento que canta, la historia hecha tejido. Desde el borde del carrusel de mi infancia, mi música y los dibujos de mi piel. Preciso también lo impreciso, entendiendo mi contexto espontáneo, inestable, desafiante, sonoro, con altas dosis de devoción y lo envuelvo en mis propios mantos de reflexión y de acción, haciendo de mi vivencia y mis procesos de intimidad una invitación y/o provocación, hecho que denomino experiencia artística. Andoro Construcción de delirios”.

LILIANA ZAPATA

Artista Visual vive y trabaja entre La Paz, Bolivia y Santiago de Chile. Egresada de la Academia Nacional de Bellas Artes en La Paz, con mención en escultura. En 2008 realizó estudios en la École Supérieure des Beaux-Arts, Le Mans, Francia.

“Me interesan los procesos naturales en relación a la creación artística. El valor intangible de lo que la naturaleza proporciona y el trabajo artesanal, en el sentido de que me gusta dedicarme a una tarea en la que exista una implicación y una relación directa y cercana con los materiales y las herramientas que manejo. Reflexiono en torno a lo efímero, lo frágil y a cómo el soporte en la obra se convierte en el fin y en la obra misma. En cada proyecto es tan importante el final como el propio proceso que exige la materia, siendo la contemplación final necesariamente más detenida para poder captar todo lo que se esconde. Considero que las pequeñas cosas a menudo pasadas por alto, tiene el potencial de cambiar nuestra forma de ver el mundo”.

SOBRE EL TRABAJO DE INTERCAMBIO LATINOAMERICANO DE ESPACIO O

ESPACIO O PLATAFORMA DE ARTE CONTEMPORÁNEO ha comenzado a desarrollar desde 2017 un trabajo de intercambio internacional entre artistas y creadores de Latinoamérica, generando un espacio de experimentación y de aprendizaje. En este contexto, este año ha gestionado la visita de artistas de Argentina, España, y para 2018 tiene contemplado proyectos con Venezuela, Bolivia y Ecuador. De esta forma ha creado lazos, por ejemplo, con curadores a través del continente convirtiendo a Chile en una eficiente plataforma de comunicación y gestión. Adicionalmente cada año Espacio O acoge el trabajo de agrupaciones artísticas extranjeras. Este año es el turno la agrupación ONG de Caracas, Venezuela, que ha creado su propia identidad en nuestro país de modo de articular un trabajo artístico y social en torno a un país en crisis. Espacio O crea de esta forma nuevos coleccionistas en torno a estos artistas y a su vez robustece su propia colección.

Sexta edición ART CAZA Arte Contemporáneo

ART CAZA 2018 VI Edición

Catalizadores de Arte Contemporáneo

Presenta una muestra única 21 de Julio en Providencia.

Este próximo sábado 21 de Julio se realiza ART CAZA Arte contemporáneo, V edición edición, muestra que reúne a más de 15 artistas visuales locales, como también artistas y colectivos que realizan proyectos fuera del país.

ART CAZA es un catalizador de arte contemporáneo que entrega un espacio de difusión para artistas visuales, destacando particularmente la diversidad y originalidad de sus obras. Con la finalidad de generar un nuevo punto de promoción artística y cultural, de diferentes exponentes contemporáneos, que presentan sus obras en un formato lúdico y dinámico.

A su vez, ART CAZA mantiene abierta la convocatoria para artistas visuales contemporáneos, que quieran exhibir sus obras con una propuesta que tiene como eje central la producción y difusión artística.

Como proyecto expositivo propone una instancia de interacción entre los artistas y el público asistente, atendiendo y generando un espacio dinámico en torno a las artes visuales, la creación artística y sus nuevos formatos.

Para la VI edición estarán presentes las obras de los artistas Sebastián Errázuriz Rozas, Norma Duch , Ana Bravo y Nicolás Aguilera, entre otros.

El evento contará con espumante para los asistentes.

Contacto: caza.contemporaneo@gmail.com

Horario: 13:00 a 19:30 horas

Entrada Liberada

Organiza: ART CAZA & www.radiian-t.com

Lugar: Centro La Aurora, Av Italia 1133, Providencia

«Arte Ayuda 2018: Barrios, Bru y autorretratos terapéuticos»

Abierto de 11:00 a 20:00 hrs. sala TORii, piso 3 de Las Condes Design. Av. Las Condes 9765.

A partir del 21 de julio estarán expuestas en Las Condes Design dos series de obras: unas en tributo a Gracia Barrios y Roser Bru, Premio Nacional de Arte 2011 y 2015, respectivamente, y una especial muestra de autorretratos hechos por acogidos de Paréntesis, fundación de Hogar de Cristo que trabaja con personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Asista e involúcrese.

Cuando a la chilena Gracia Barrios le dieron el Premio Nacional de Artes Plásticas 2011, el entonces ministro de Educación, Felipe Bulnes, destacó que la artista «se distingue por su incesante búsqueda de la condición humana y, sobre todo, por la relación del ser humano con sus contextos existenciales e históricos». Era la segunda mujer en recibir este reconocimiento, desde su instauración en 1992, cuando el otrora Premio Nacional de Arte instituido en 1942 se dividió en tres categorías específicas.

El siguiente premio, entregado el 2015, fue para la artista española Roser Bru, quien llegó a bordo del barco Winnipeg, en 1939, junto a José Balmes, marido de Gracia Barrios. Adriana del Piano, la Ministra de Educación de entonces, dijo: “En su trabajo se expresa una notable identidad. Ha sido capaz de irradiar a un grupo generacional, formando junto a ella un verdadero taller, que ha hecho escuela en el país y que siempre, activamente, busca difundir su trabajo en la comunidad”.

Ambas, por su talento innato, trayectoria y legado, serán el alma mater de Arte Ayuda 2018, la iniciativa cultural de Paréntesis, fundación del Hogar de Cristo. Manuel Antonio Aguirre, artista y Director de Arte Ayuda, cuenta: “Son dos Premios Nacionales muy importantes y, además, son personas con más de 90 años y nadie les ha hecho un homenaje y los artistas siempre debieran reconocer a sus pares. Son de las mejores artistas que han existido en el Chile actual, toda su vida la han dedicado al arte”.

Serán cerca de 70 artistas, entre los que se cuentan Benito Rojo, Gonzalo Cienfuegos, Concepción Balmes y Guillermo Núñez, quienes participarán de la exhibición de obras hechas especialmente para Arte Ayuda, en honor a las mencionadas Roser y Gracia. La muestra se inaugurará el 21 de julio a las 12:00 horas y estará abierta al público hasta el 21 de agosto en la sala Torii de Las Condes Design. Su acceso será gratuito.

Como un valor agregado y absolutamente coherente con el trabajo terapéutico que hace Paréntesis con personas de extrema pobreza que tienen consumo problemático de alcohol y otras drogas, la muestra incluye la exhibición de 13 autorretratos hechos por beneficiarios de Paréntesis. Ellos participaron de talleres, bautizados como “Pintando la Esperanza”, los que fueron dirigidos por los artistas Manuel Antonio Aguirre e Isabel Viviani, estimulando su talento y autoestima. ¿El resultado? En varios casos, sorprendente  desde el punto de vista artístico y en otros del terapéutico.

“Fue un desafío completo. Fueron muy valientes porque uno se expone en el trabajo del arte y en el autorretrato uno se expone dos veces. Sin embargo, se dio una mística en donde ellos libremente trabajaron, expresaron cómo se sentían y veían. Yo sólo fui un instrumento para que fluyeran”, comentó Isabel Viviani al finalizar el taller.

La invitación es a conocer Arte Ayuda, muestra de arte que organiza y coordina Fundación Paréntesis desde al año 2006. Gracia Barrios y Roser Bru han estado desde el comienzo apoyando esta iniciativa. Desde su primera edición son los artistas nacionales sus principales actores, pues ellos colaboran generosamente con sus obras para obtener fondos que permitan atender a personas en situación de pobreza que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas. Gracias al apoyo de los artistas, la institución ha podido realizar importantes avances, como la inauguración el año 2012 del primer Programa Terapéutico para Mujeres Adolescentes que se construye en el país.

«Bienal NÓmade-Gross Capital»

Más de 30 artistas nacionales e internacionales tensionan el concepto de bienal en MAC Quinta Normal

  • Bienal NÓmade-Gross Capital, curada por Víctor Hugo Bravo y Hernán Pacurucu, cuestiona la subjetividad en la producción artística y su comercio en la escena actual, replanteando el hacer arte en una sociedad de mercado.
  • En esta versión de la bienal, traducida al español como Capital Bruto, la exhibición dirige la atención a la industria cultural y artística, a través de instalaciones, objetos, videos y esculturas.

Exhibición: Bienal NÓmade- Gross Capital

Fecha: 21 de julio-14 de octubre

Lugar: MAC Quinta Normal

El Museo de Arte Contemporáneo presenta Bienal NÓmade- Gross Capital en su sede de Quinta Normal, curada por el artista nacional Víctor Hugo Bravo y el teórico ecuatoriano Hernán Pacurucu. Mediante obras de 31 artistas nacionales e internacionales, y a partir de elementos críticos y estéticos, la muestra propone una serie de estrategias deconstructivas. En total hay más de treinta trabajos, entre pinturas, videos, instalaciones, esculturas y objetos.

Bienal NÓmade pone en crisis el formato de bienal, ya que se niega a reconocer una sede o ciudad central, no se enmarca en un periodo exacto, ni propone un mega-despliegue. En su versión Gross Capital, traducido al español como Capital Bruto, busca enfocar la mirada en lo que hay detrás de la industria artística como modelo actual, dando cuenta de la tensión entre la producción y el mercado.

De esta manera, la exhibición propone un contacto crítico con el espectador, a través de las diferentes propuestas plásticas y el replanteamiento del sentido de hacer arte en una sociedad donde prevalece lo extrínseco del sujeto y su obra.

“El marco NÓmade, implica conceptos e ideas a desarrollar. En este caso Gross Capital, se pregunta directamente por la función, posición e imagen del artista en un medio absolutamente mercantil. De ahí los formatos y materialidades de las obras. NÓmade, acentúa la toma de territorio, la colectividad, la reunión, el trueque, la organicidad, la movilidad. El proyecto es abierto; se suman y bajan artistas, se realiza constantemente y en diferentes lugares, se va regenerando a medida que avanza. NÓmade sería como una célula, ya que crece,  se rearma y configura otra cosa”, comenta Víctor Hugo Bravo, uno de los curadores de la muestra.

Entre las obras se encuentran Columna sin fin, una instalación del artista chileno Luis Montes Rojas. Ocho bustos de personajes ilustres, montados unos sobre otros, retratan la verticalidad del poder. La obra muestra el orden de un sistema que encuentra su sostén en ellos mismos, revelando una autarquía que no admite fallas. También destaca Kaputal, del artista polaco Tomasz Matuszak; una obra construida con materiales económicos y reciclados, en su mayoría plástico y cartón, aludiendo al tipo de construcción precaria de los campos de refugiados alrededor del mundo o al tipo de vivienda de personas en situación de calle. La combinación del título de esta obra proviene de las palabras ‘capital’ (del título de la exhibición) y ‘kaputt’ (palabra alemana que se refiere a algo que está quebrado o destruido). Asimismo, se presenta Memoria/Capital Bruto de la artista Sara Roitman, quien realiza una instalación de tres obras emblemáticas de diferentes épocas en las cuales surgen los temas de migración, nomadismo, desarraigo e identidad. La obra está acompañada del objeto, la maleta, y de un video que dramatiza el acto de empacar la obra en la maleta para su traslado.

Los artistas que participan de esta exhibición son: Olmedo Alvarado, BLUEBOX, Mauricio Bravo, Víctor Hugo Bravo, Victoria Bravo, Gabriela Carmona, Juan Castillo, Andrés Denegri, Xavier Déu, Electro π, Ricardo Fuentealba-Fabio, Fernando Hierro, Carlos Heredia, Teresa Larraguibel, Larissa Marangoni, Tomasz Matuszak, Alexis Minkiewicz, Luis Montes Rojas, Zuzanna Morawska, Claudio Muñoz, Víctor Muñoz, Neto, Igor Omulecki, Pintor Z & The Museo Del, Sebastian Riffo, Sara Roitman, Anders Ronnlund, Óscar Rosas, Josh Schwebel, Mariusz Soltysik, Arkadiusz Sylwestrowicz.

La muestra se presenta entre el 21 de julio y el 14 de octubre en MAC Quinta Normal.

  • Sede Quinta Normal

Matucana 464, metro Quinta Normal.

Horarios:

11 a 19 horas, martes a sábado.

11 a 18 horas, domingo.

«Diáspora»

14 DE JULIO AL 9 DE SEPTIEMBRE de 2018 / Martes a domingo de 10:00 a 18:30 horas. El último ingreso a las salas de exposición es a las 18:15.

ARTISTAS: Bernardo Oyarzún, Enrique Ramírez, Alejandra Ruddoff, Bárbara Palomino e Ismael Frigerio.

La muestra  Diáspora reúne obras de artistas chilenos que formaron parte de distintas exposiciones en el marco de la 57ª Bienal de Venecia,Viva Arte Viva, el año 2017. La propuesta que hoy se presenta en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos busca reflexionar sobre las nociones de identidad, memoria, representación e interculturalidad.

Bajo este contexto, se presenta por primera vez en Santiago la obra Werkéndel artista Bernardo Oyarzún (n.1963), obra que representó a Chile en el pabellón nacional en la 57ª Bienal de Venecia (2017) y que contó con la curaduría de Ticio Escobar ( Paraguay, 1947).  Werkénbusca poner en tensión temas como la representación e identidad nacional, y la invisibilización  del conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche.

El artista Enrique Ramírez (Santiago, 1979), quien fue parte del “Pabellón de los Shamanes” en la muestra internacional de Viva Arte Viva, presenta una serie de trabajos entre los que destaca Un hombre que camina.  El film nos muestra uno de los elementos obsesivos de su obra: el movimiento perpetuo del mar, esta vez presente en el paisaje surreal del Salar de Uyuni, en Bolivia.

A través de su instalación Southern Cross, Ismael Frigerio (Santiago, 1955) explora la memoria histórica del país a través del paisaje expuesto en diversas capas de información y materialidades.

La artista Alejandra Ruddoff (Santiago, 1960) por su parte, en su obra Mutatis mutandis, ahonda sobre los fenómenos del movimiento, el espacio y la materia a través de la exploración escultórica.

Finalmente, la artista Bárbara Palomino (São Paulo, 1982) presenta la instalación multimedia sonora A última bobina de filme super 8 que você filmou, un trabajo que se inicia a partir de la memoria personal y familiar de la artista y que da cuenta del vínculo significativo entre la partida y el olvido.

«Trayectos Orgánicos»

Desde el viernes 13 de julio, la Galería de Arte Cava Palacio Cousiño, abre sus puertas para presentar la exposición “Trayectos Orgánicos”, de las artistas Estela Pizzolo y Mariluz Losada. Ambas comparten en su quehacer creativo, un interés particular por las formas orgánicas de la naturaleza, las cuales inspiran sus procesos creativos para llegar a una plástica biomorfa, a través de exploraciones particulares con materiales hallados y temáticas que incorporan un componente territorial desde donde presentan sus creaciones.

Estela Pizzollo (Mendoza, Argentina) es Profesora y Licenciada en Artes Plásticas en la especialidad de Pintura Mural, de la Universidad Nacional de Cuyo de la ciudad de Mendoza, Argentina. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como Profesora Universitaria en el proyecto Aulas para el Tiempo  Libre Universidad Nacional de Cuyo entre 1990 y 1995. En 1997 abre su propia Escuela de Artes en Santiago: “Arte Estilo” en la comuna de Quinta Normal. Actualmente está radicada en Rari, Colbún, Región del Maule en donde desarrolla el taller de pintura y artesanía “La Maison des Artistes” y expone regularmente en diferentes espacios culturales y salas de exposiciones a nivel nacional. Las piezas de Pizzolo, en su propuesta CICLOS, se caracterizan por el cuidado y el estudio de materiales orgánico, los cuales, bajo su mirada estética, son desintegrados para apropiarse de sus elementos constitutivos. En esta muestra, la fibra vegetal del cactus de tuna toma protagonismo, pudiendo ser la base del diseño de un objeto utilitario como una lámpara o una pieza de bisutería, como también elemento plástico que se integra al espacio bidimensional de la pintura de reminiscencias abstractas y expresionistas.

Mariluz Losada (Santiago de Chile), es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil,  y ha desarrollado estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, pero desde su juventud en paralelo ha desarrollado una formación artística autodidáctica en Santiago, Madrid y Viena, destacando sus estudios en la Escuela de Artes Visuales del Parque Lage y el taller de Joao Magalhaes en Rio de Janeiro. Desde 1994 comienza a exponer en esta ciudad brasileña y desde entonces ha desarrollado una carrera en la que aborda desde la pintura, escultura, fotografía y medios digitales. Con EXPERIMENTO 525, Losada muestra la posibilidad de experimentar y entrelazar técnicas de modo libre de variados lenguajes artísticos, los cuales pueden intervenir en una yuxtaposición de materiales naturales, orgánicos como también  industriales, símbolos de un pasado telúrico o de la cultura contemporánea. Las obras presentadas sugieren ese encuentro, a través de estas exploraciones en que la abstracción figurativa es predominante se convierten en hitos, marcas o símbolos que pueden remitir a un territorio geográfico, historias locales o la poética de un territorio o comunidad.

La muestra permanecerá abierta al público, desde el viernes 13 de julio hasta el 10 de agosto  del 2018.

EXPOSICION

“Trayectos Orgánicos”

Galería Cava Palacio Cousiño

Horarios: Martes a viernes de 09:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 17:00 horas.

Sábados, domingos y festivos de 09:30 a 13:30 horas.

Dirección: Calle Dieciocho #438, Santiago.

Todos los días la entrada a la Galería Cava donde está la exposición es absolutamente gratis.

Inauguración Exposición: Viernes 13 de Julio, a las 18:30 horas.

«CHILE»

 

Ana Maria Casas-Cordero. De la serie Chile en silencio. Fotografia digital. 48 x 63 cm.
Julia Toro. Amor por Chile. Fotografía análoga impresa sobre tela. 100 x 132 cm. 1983.
Marcial Ugarte. De la Serie Paisaje metafisico, fotomontaje digital, 2018.
Carolina Oltra. Tiempo sur, fotografía sobre aluminio, 100 x 120 cm.
Felipe Lavin, UpPanorama, Instalación, Fotomontaje digital, 140 x 140 cm, 2017.
Cuti Asle. Medidor 11. Lota, Chile, Fotografia digital, medidas variables.
Caiozzama. PAL Q’ LEE, 73 x 110 cm edición 1/3, Fotografía digital de intervención impresa sobre papel fotográfico 260 gr libre de ácido. 2017.

ESTA MUESTRA PERMANECERÁ ABIERTA DESDE EL 7 DE JULIO HASTA EL 5 DE AGOSTO 2018.
Inauguración sábado 7 de julio de 2018 al medio día, Factoría Santa Rosa, entrada gratuita.
Avenida Santa Rosa 2260, segundo piso. Abierto sábado y domingo, de 11:00 a 18:00 hrs.

La exposición colectiva de fotografía “CHILE”, presenta diversos trabajos de artistas en torno a la fotografía y el territorio. Las diversas técnicas que han derivado de ambos conceptos se conforman como soportes y medios, que a través de la instalación, del registro a modo de archivo y de la contemplación, nos invitan a apreciar las distintas visualidades reflexivas y experimentales sobre la condición de la fotografía en la contemporaneidad.

Entre los convocados se encuentra la destacada fotógrafa Julia Toro, formada durante los años setenta en Chile, compone sus registros desde la óptica, transitando por la luz y la captura, obteniendo así conceptos específicos que retratan el contexto social. La obra que se exhibe en Factoría, nunca ha sido expuesta con anterioridad en ningún espacio cultural. Continuando con una perspectiva social, Cristian Inostroza registra a diferentes personas en una instalación de un quirófano en la explanada adyacente a el ex hospital Ochagavía “Elefante Blanco”, edificio que hoy se convierte en el Centro Logístico Empresarial Núcleo Ochagavía, proponiendo una reflexión crítica a la historia política nacional. Cristián Aninat, por medio del antagonismo formal en sus composiciones nos manifiesta la reflexión del ser humano, su contexto y su geografía. Cuti Aste, a través del retrato y la reiteración de un objeto cotidiano, propone un registro social de la identidad nacional: el cuidado representado a través de fuertes colores en contraposición con el deterioro del material causado por la acción del medio ambiente. Por otra parte, Caiozzama nos invita hacia una lectura callejera y actual de lo social, donde a través de sus collages urbanos mezcla citas de la historia del arte con modismos y humor local. Así mismo, Felipe Lavín nos muestra otra esfera urbana, sus composiciones del interior del metro nos muestran la intimidad y soledad de la sociedad contemporánea.

En paralelo, Ana María Casas nos convoca a contemplar el paisaje desde un rescate emocional de la belleza y poesía visual encontrada en su naturaleza. En suma a lo anterior, Carolina Oltra nos presenta la naturaleza como un misterio poético, donde la luz y las sombras crean una atmósfera mágica, profundizando en las relaciones y los conceptos de la pintura y la fotografía. Por último, Marcial Ugarte propone paisajes y escenarios desde su imaginario fotográfico, lo surreal que caracteriza sus composiciones nos invitan a dar un paseo en nuestros propios pensamientos y narrativas oníricas.

«Lámparas. Diseño chileno»

6 de julio al 14 de octubre | 2018
Lunes a domingo | 9:00 a 19:30 horas
Galería del Diseño | Nivel -2

La exposición da cuenta de los distintos retos que requiere la fabricación de lámparas, así como las múltiples formas que los artistas tienen para innovar en sus creaciones. La muestra está dividida en seis capítulos que plasman la diversidad del diseño nacional, desde el formal, generando volúmenes que se apropian del espacio como esculturas aéreas, hasta la incorporación de métodos de tejido tradicional que se utilizan para filtrar la luz.

Esta exposición toma el territorio nacional como fuente de inspiración, tomando materiales de las distintas zonas que componen nuestro país, entre las que podemos destacar la madera de cactus del norte, el mimbre de la zona central, las formas arquitectónicas de la ruca mapuche y las cualidades de la nocha (fibra endémica del sur que estuvo en peligro de extinción y actualmente está siendo recuperada). Además de la materialidad, la naturaleza también se hace presente en lámparas con formas de animales, flores, cactus y enredaderas, otorgando dinamismo y entretención a la muestra.

Otra arista de la muestra se hace presente a través de la simpleza y eficacia de la lámpara pendular, la cual brinda un acercamiento al diseño desde los materiales, el corcho adquiere formas redondeadas y modernas, la madera nativa se realza con ángulos pulcros y una geometría rigurosa, mientras que el cobre con tonos y texturas particulares aparece como el gran protagonista.

La exposición dedica un capítulo completo a los retos específicos que presentan las lámparas de pie y de sobremesa. Las múltiples necesidades relacionadas a estos objetos se solucionan incorporando materiales tan diversos como la piedra en estado natural, madera, corcho, bronce o chapa de madera de prensa, priorizando siempre la simpleza y funcionalidad.

Lámparas, diseño chileno se exhibirá en la Galería del Diseño (nivel -2) y estará abierta a público todos los días de forma gratuita, desde las 9:00 hasta las 19:30 horas, generando un espacio en el que cada pieza exhibida constituye un relato acerca de cómo se resuelven los desafíos que presenta esta industria.

Participan:

Ricardo Jiménez Towsend y Casa Miró • Taller Farga • Luxia • Simón Gallardo Ban, Simón Dice • MADE IN MIMBRE • Karin Cáceres y Patricio Silva, Nueve Design Studio • Grupo Volta • Abel Cárcamo, Cover Lamp • Matías Ruiz, RUIZSOLAR • Mitsue Kido, Moshi-Moshi • Si Studio • PETLamp + Si Studio • Bayron Inostroza, Ail Manufacture • María Jesús Seguel, Maia Design • Emmanuel González • Francisco Valle, Taller FVK • Paula Corrales Studio, colaborador Óscar Terrazas.

«Húsares trágicos»

Artistas llegan al zócalo de MAC Parque Forestal para resignificar la noción de Monumento Histórico

  • Húsares trágicos se compone de pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones y videos de 17 artistas. Las obras proponen una revisión al concepto de monumento y cuestionan los elementos tradicionales de la historia. Esta muestra es curada por Sergio Soto Maulén.
  • La exhibición se inició en el Monumento Histórico Casa de los Carrera, ubicado en El Monte, donde los artistas intervinieron el interior y exterior de la construcción, alterando su cotidianeidad con el fin de descubrir una nueva identidad.

Exhibición: Húsares trágicos

Inauguración5 julio – 19:30hrs.

Fecha: 6 de julio al 9 de septiembre

Lugar: MAC Parque Forestal  – zócalo

El Museo de Arte Contemporáneo presenta Húsares trágicos en su sede de Parque Forestal. Pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones y videos de 17 artistas, ponen en crisis los argumentos y fundamentos de la historia y de lo monumental, al revisar estos elementos desde su cotidianeidad para descubrir una nueva identidad. Así, la muestra resignifica el concepto de monumento y cuestiona las nociones tradicionales de la historia.

El título de la exhibición alude a la novela de Jorge Inostroza Los húsares trágicos, que aborda la vida de Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera. Justamente en la casa de este último surgió la primera versión de la muestra, el Monumento Histórico Casas de los Carrera, en El Monte. En esa ocasión, las obras convivieron con el mobiliario de la casa, su arquitectura y paisaje, interviniendo el interior del recinto y activando un diálogo entre los trabajos expuestos, problematizando la historia institucional, su forma, condiciones y omisiones.

La curatoría a cargo de Sergio Soto Maulén respondió a dos niveles. En primer lugar, hubo una investigación de campo, es decir, una recuperación de trabajos que pudieran dialogar con los problemas propuestos. En segundo lugar, se comisarió la selección de obras construidas a partir de los relatos propios de la casa de los Carrera.

De esta forma, Húsares trágicos reagrupa a los artistas en base a núcleos temáticos que abordan cómo se conforma la historia y cuáles son los elementos transversales que permiten la continuidad de los relatos. “El objetivo ahora es accionar un traslado. Generar un lazo, un trayecto entre el Monumento Histórico Casas de los Carrera y por otro lado, el edificio que alberga al MAC”, recalca el curador. La muestra ahonda en la posibilidad de un diálogo entre ambos edificios considerados Monumentos Históricos. “Queremos exponer la posibilidad de reconocer los monumentos como espacios de experimentación y revisión de los relatos de la historia”, añade Sergio Soto Maulén.

Los artistas participantes de esta exposición son Jessica Briceño, Natacha Cabellos, Sebastián Calfuqueo, Flavia Contreras, Andrés Durán, Fifa 2000, Rocío Guerrero, Claudia Gutiérrez, Aranzazu Moena, Eugenia Rojas, Francisca Sánchez, Javier Toro Blum, Benjamín Urzúa, Matthew Neary, Simón Sepúlveda, Tarix Sepúlveda y Miguel Soto.

La muestra se exhibe entre el 6 de julio y el 9 de septiembre en el zócalo de MAC Parque Forestal. La inauguración será el 5 de julio a las 19:30 hrs.