“Vidas en el Desierto”

Desde el 6 al 30 de agosto, se podrá visitar en el Centro Montecarmelo de la Municipalidad de Providencia, la exposición de cerámica “Vidas en el Desierto” del artista chileno, Ernesto Durán.

Una colección de piezas inspiradas en las culturas atacameñas y sus vidas en el desierto, en los valles y los oasis que esos pueblos habitaban.

“En mis obras hago un tributo a la vida de estas culturas, vidas cortadas por la conquista y posterior asimilación, vida que sin embargo brota en los pueblos que todavía existen y mantienen sus tradiciones”, explica el autor.

La exhibición, con entrada liberada, se contratará abierta de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. en el Centro de Artesanía Nacional, Montecarmelo ubicado en Av. Bellavista 0594.

«Éxodo, trozos de ausencia» + «El cielo recuerda con odio la herida del relámpago» + «Alqui-Mía. De barro y oro»

Éxodo, trozos de ausencia
Fotografía y técnica mixta

El paisaje como espacio biográfico es el eje central de la ÉXODO, TROZOS DE AUSENCIA, muestra en la que Patricia Astorga se vale de fotografías en blanco y negro, que se transforman al incorporar la luz como dispositivo activo de la realidad. Mediante tecnología y basada en su historia familiar, relaciona Chile y Escocia, señalando que ambos lugares se encuentran a similar distancia de los polos. De esta manera, 56° de latitud Sur y 56° de latitud Norte se encuentran, poniendo de manifiesto sus similitudes estéticas y sociales.

Ése es el punto de partida de esta original exposición interactiva. Para elaborar su propuesta, la artista incorpora el collage como lenguaje plástico, estructurado a partir de fragmentos que registran pequeñas historias, acontecimientos y cambios culturales que suceden en el mundo y en nuestro país.

En el Estrecho de Magallanes y sus bordes agrestes relata una historia de navegantes y penurias que muchas veces terminó en muertes. Sólo los destellos de los faros significaban vida y la esperanza de un nuevo mundo. En el otro extremo, los territorios gaélicos de Escocia, desde donde llegaron aventureros a estas orillas que finalmente hicieron su patria.

“El público podrá interactuar con la muestra, porque las fotos están en una caja con un dimmer que permite regular la luz y van apareciendo distintas figuras. Es una propuesta innovadora desde lo técnico, pero además hay un proceso artístico muy original”, señala su autora.

Patricia Astorga McIntyre. Licenciada en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1991, ha continuado su investigación artística con una residencia en el Centro Cultural Espacio O a cargo de Arturo Duclós y actualmente cursa un Diplomado en Teoría del Arte en la Universidad Católica.

Ha expuesto en Chile y el extranjero, en galerías en Nueva York, Milán y París, en esta última en la galería Mamia Bretesché, el 2017, en conmemoración de los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Además, ha participado en Bienales como la II Bienal de Palermo, Italia, y la Bienal de Arte de Barcelona. Sus obras han sido llevadas por AC Contemporary Art a Medellín, Colombia y a Miami bajo la Feria Aqua Art Miami y Wynwood Art. Ha participado también en la prestigiosa Feria Internacional de Arte Contemporáneo SCOPE, Basilea, Suiza, entre otros.

El cielo recuerda con odio la herida del relámpago
Pintura y collage

La frase del poeta Jorge Teillier El cielo recuerda con odio la herida del relámpago da título a la muestra de técnica mixta que presenta el artista visual Rodrigo Alvarado, en nuestro Centro Cultural, El singular nombre hace referencia a que dicha frase “fue la chispa que encendió el fuego para crear, cerquita de la hoguera una serie de piezas nuevas en torno a la poesía plástica”, como señala Alvarado.

Su trabajo refleja el cruce entre lo académico y lo espontáneo y a menudo utiliza elementos de uso cotidiano, encontrados incluso entre escombros. Lo suyo es poesía visual, armada con rigor a la manera de un collage y fiel a sus orígenes plásticos, donde la pintura y el grabado ocupan los lugares relevantes.

“Siempre me he reconocido como un pintor realista, porque en esencia hablo del hombre y sus circunstancias. El drama humano universal es el motor de mi trabajo. Mi forma de expresarme es siempre con elementos ajenos al mundo del arte. Busco entre escombros muchas veces, e intento crear lo que sería la mezcla entre pintura académica y los rayados de un baño público”, expresa.

Y agrega:

“Es en esa extraña mezcla donde me siento cómodo, es en tierra de nadie donde nace mi mejor arte y es así justamente -aludiendo de nuevo a Tellier- ‘donde nace el fuego interno que crea grandes incendios forestales’”.

En 2010, el crítico Pablo Hermann, director del centro cultural OKK RAUM 29, de Berlín, Alemania, se refirió a su obra de esta manera: “Alvarado es uno de los pocos seres que conozco capaces de transformar desechos y falacias aplicadas en estética y cultura del más alto nivel, siendo un mago en el lenguaje crítico, en mi opinión y en la de varios trabajadores culturales de mi país. Alvarado es uno de los representantes más importantes de la poesía plástica universal dentro de la pintura contemporánea”.

Rodrigo Alvarado (1976). Licenciado en Artes plásticas de la Universidad Finis Terrae, obtiene reconocimientos por su obra, como el Primer premio de Grabado en el Concurso Nacional de Grabado, organizado por Galería Ana María Matthei, en 2000, que lo motiva a estudiar en el Taller Experimental de gráfica de La Habana, Cuba, entre 2001 y 2002. El diario El Mercurio lo reconoce como el artista joven más influyente del año 2006.

Exhibe en prestigiosas galerías en Chile y en el extranjero. En 2018 representó a Chile en un afamado evento en Berlín, invitado por la galería OKK-Raum 29. Participa en la feria Art Week Miami, diciembre 2017 y 2018. Su obra se encuentra en colecciones privadas en Chile, Europa y Estados Unidos, así como en el Palacio de La Moneda.

Alqui-Mía. De barro y oro
Escultura cerámica

Reconocida como uno de los nombres fundamentales de la cerámica contemporánea chilena, Ximena Ducci presenta la exposición Alqui-Mía. De barro y oro, en nuestro Centro Cultural. Con esta muestra, la autora da un giro a su inconfundible imaginario incorporándole elementos disonantes, alejados por completo de su ascetismo visual. Es decir, sus arquetípicas casas se trasladan a la escena pop y tensionan los límites entre escultura y objeto.

Su propuesta se vale de un riguroso proceso, que incluye quemas reductivas a 1300°, más un tercer fuego de oro. Como integrante del mítico taller Huara Huara desde hace más de 20 años, posee un amplio dominio técnico, sin embargo, la incorporación de un elemento foráneo, le otorga un grado aún mayor a la dificultad implícita en la cerámica.

“Tuve que pedir permiso a mi apreciado barro, amigo de camino por tantos años, para que se prestara a perder, en parte, su habitual presencia cerámica y su calidad térrea, y me acompañara en este viaje de convertir el barro en oro”, señala Ducci.

En esta muestra hay mucho de reflexión e ironía, e incluso el montaje -que contempla algunas cúpulas de vidrio- cuestiona el uso de los símbolos y el valor sobredimensionado que otorgamos a ciertos materiales. Como dice un proverbio chino “El barro se endurece al fuego, mientras el oro se ablanda”.

Ducci también, explica el uso de “la casa” como objeto que cruza toda la muestra: “… es un símbolo del reposo, del consuelo y de lo íntimo, se manifiesta como reflejo del ‘hogar interior’ que todos anhelamos enriquecer. Lo esencial en cada uno: el sueño humano de encuentro, refugio y paz”. Respecto del título, Alqui-mía. De barro y oro, y que hace referencia a la antigua creencia de la posibilidad de transmutar la materia, señala que con el oro espera que “la ‘casa’, quede convertida en un símbolo de más síntesis y luz”.

Ximena Ducci Budge (1955) estudió Licenciatura en Arte en la Universidad Católica de Chile. Desde hace más de 20 años, es integrante del Taller Huara Huara, y editora de la Revista Esteka de Cerámica Contemporánea. Participa en numerosas exposiciones colectivas y exhibe de forma individual en 2009, en la Galería La Sala.

Sábado 3 al Domingo 25 de agosto de 2019 / Martes a domingo, 10:30 a 19:00 horas / Av. Apoquindo 6570. Metro Hernando de Magallanes.

“Temores Obsesivos”

Exposición en Galería de Arte Montegrande “Temores Obsesivos” del artista Hans Aenishanslins.

“Temores Obsesivos”, es una exposición  de mas de 30 obras, que presentará el artista Hans Aenishanslins, en la Galería de Arte Montegrande, ubicada en Calle Victoria Subercaseaux #295, Barrio Lastarria, desde el día viernes 2 al sábado 10 de agosto.

“Temores Obsesivos”, es una obra que representa las figuras humanas, que han pasado por la vida del artista día a día. Su trabajo conjuga todo tipo de materiales, oleos, telas, acuarelas, tintas, plumones y superficies. Aquí se trabaja con líneas que se separan y toman otros caminos por si solos.

Son los colores fríos como también cálidos, demostrando la debilidad y fragilidad que llega a tener un cuerpo. Plasmados en posiciones fetales, erguidas, posiciones eróticas totalmente incomodas, cerradas, reflejando las miradas perdidas.

A través de todas éstas técnicas, el artista intenta plasmar con la figura humana las distintas experiencias que tuvo durante su  infancia y su juventud. Sobre los temores a la muerte, encierros, ahogos,  y crisis de pánico. Ésta exposición muestra mentes perturbadas, que se sienten atacadas, personas pasando fobias como el encierro en un espacio mínimo, almas en soledad y angustia que con solo un mínimo tiempo de tu vida puedes ayudar.

Instagram: @hans.aenishanslins

 Biografía de Hans Aenishanslins

El Artista Visual y Diseñador gráfico Hans Aenishanslins, ingreso a la academia de la Sociedad Nacional de Bellas Artes entre el año 2006 al  2008, ganó  una serie de distinciones y diplomas por sus obras presentadas en los distintos salones. Desde ese momento se dedicó a las artes visuales en su totalidad .Entre los años  2012 y 2015  entró a estudiar a la Escuela de Diseño de Inacap.

Desarrollando su carrera como Artista Visual y al reencontrarse con nuevas formas y sentimientos, realiza su  primera exposición  en la Sala Arturo Gordon, del Centro Cultural de Casablanca en el año 2015. Luego, su segunda exposición la realiza en Biblioteca Viva del Mall Plaza Vespucio.

En el año  2016 viaja para vivir y estudiar en la ciudad de  Buenos Aires,  en la UNA (Universidad Nacional de las Artes), donde se retira al año siguiente para continuar con lo que realmente quería, la investigación y el trabajo a tiempo completo de su obra. De regreso a Chile, realiza  su tercera exposición  en Casa de la Cultura de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, “Concejal Eduardo Cansino Cáceres”. En el año  2018 expone en Plaza Recreo Metro Cumming su primera exposición al aire libre,  esto da pie para comenzar a experimentar con el muralismo en las calles. En el año 2019  viaja a Europa con el fin de estudiar, ver y aprender. Durante el mes de agosto del año 2019, realizará su exposición en la Galería de Arte Montegrande.

  Galería de Arte Montegrande

La Galería de Arte Montegrande, es un espacio artístico y cultural que se encuentra ubicada en Calle Victoria Subercaseaux #295, frente al Cerro Huelén (Santa Lucia), donde durante los años 70´ y 80´ funcionaba una de las primeras galerías de arte en Chile, del fallecido Galerista Fidel Ángulo.  Esto motiva al joven Carlos Salazar, Director de la actual Galería de Arte Montegrande, a continuar con este legado y seguir promoviendo el desarrollo del arte y la cultura en el barrio lastarria y la ciudad de Santiago, epicentro cultural de nuestro país.

Esta galería, presentará durante todo el año exposiciones individuales y colectivas de artistas nacionales e internacionales.

Horario Galería: Lunes a domingo de las 11:00 horas a las 20:00 horas.

Entrada gratuita todos los días.

Dirección: Calle Victoria Subercaseaux 295, frente al Cerro Huelén (Santa Lucia), Barrio Lastarria.

“Retrovertigo”

Galería CIMA presenta la exposición de Max Pazols

RETROVERTIGO

La primera muestra del artista Maximiliano Pazols la exhibe Galería CIMA los días 2, 3 y 4 de agosto. Un evento de arte que conjuga la creación, la música y la ciudad, desde la experiencia singular que solo ofrece Galería CIMA.

“Retrovertigo” es una muestra inédita de obras del artista emergente, Max Pazols, curada por Trinidad Lopetegui y Sebastián Rojas (DJ Caso), directores de Galería CIMA, junto a Daniel Aguayo, director de specific.studio.

Se trata de 14 obras, en su mayoría esculturas, cuya raíz creativa reside en un espacio propio y autónomo del artista. Influenciado por los medios de creación y fabricación digital, cruzado con técnicas artesanales, explora una diversidad de formatos, materiales y procesos, conformando una ecología propia,  artificial, sintética y abstracta.    

Este espacio es tomado por las criaturas que emergen del interior de este joven arquitecto. Director de stereometric system studio, plataforma para la creación multidisciplinar, donde emergen algunas de estas obras, que son el resultado de colaboraciones con otros creadores como Víctor Contreras, Jhan Arancibia, y los audiovisualistas de aion studio

Sus trabajos resultan una navegación sobre un espacio diverso, algunos cristalizados y materializados en una instancia que proviene de geometrías virtuales, dando cuenta de un proceso de búsqueda sobre la expresión plástica posible.

Esta exposición es un espacio de reflexión sobre nuevas formas de crear, reescribiendo los bordes expresivos entre lo digital y lo material,  entre lo natural y lo artificial, entre lo ecológico y lo tecnológico. 

“…Con una propuesta de montaje pulcra y experiencial que reverbera con la obra de personajes como la artista Ulrike Gabriel o el movimiento artístico telemático de los 80 y 90, M. Pazols nos invita a pensar sobre nuestra experiencia de mundo de una manera visual, cruzando diferentes disciplinas como la arquitectura, la ciencia computacional, la escultura y orfebrería contemporáneas, entre otras…” 

Extracto del texto escrito por gaston j. muñoz j.

La visita a la exposición es gratis para todo el público y las obras se encuentran a la venta. Solo estará abierta los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto, previa inscripción en el sitio web de Galería CIMA, donde también se podrá disfrutar de la música y la ciudad en un contexto único.

Galería CIMA

Ubicada en pleno centro de Santiago, Galería CIMA es un espacio para el arte privilegiado con una de las mejores e imponentes vistas de la ciudad, justo sobre Plaza Italia, el río Mapocho y el parque forestal, permitiendo gozar de una experiencia singular y atractiva entre las personas y la ciudad junto a las más diversas expresiones de arte contemporáneo.

Desde su creación en 2017, el objetivo ha sido provocar a quienes la visitan a través de la muestra de creaciones vanguardistas de artistas emergentes y de mediana

trayectoria, con una visión crítica de su entorno, que sorprenden desde diversas propuestas, ofreciendo al público la oportunidad de encontrarse con lenguajes diferentes y de reflexionar libremente en un contexto sobrecogedor, que también dialoga con presentaciones musicales en vivo, en un escenario urbano único, al que todos pueden acceder.

02.03.04 de agosto 2019 

15:00 a 21:00 horas.

Galería CIMA

Merced 22, piso 11.

GRATIS previa inscripción en sitio web

Galeriacima.cl 

Facebook: GaleriaCIMA.cl

Instagram y Twitter: @galeriacima

Instagram: @max.pazols @stereometric.system.studio 

Diseño museográfico

specific.studio

Audiovisuales

VAIA

Auspicia 

Marley Coffee

Agradecemos la difusión y apoyo de:

Media partners

Mor.bo / JOIA

Colaboradores

FabLab UChile / N.O.T / Pro-fabrica / Zoo York / By Maria / Perfect Choise / La Popular / El Camino / Petit Fete / Peroni / Digital Express / Beefeater /

«Recorridos»

Inauguración: jueves 1 de agosto.

Lugar: Casa de la Cultura de Ñuñoa. Avenida Irarrázaval 4055.

Hora: 19:00 horas.

Fecha de la muestra: 1 al 30 de agosto.

Nombre de la Exposición: “Recorridos”

Técnica: Óleo y acrílico sobre tela. Técnicas mixtas sobre papel.

Estilo: Realista y moderno.

Expone: Ricardo Bitrán D.

Reseña: Ricardo Bitrán estudia Artes Visuales en Chile y el extranjero, su formación nacional la realiza en la Universidad Católica de Chile en la Facultad de Artes donde es alumno de connotados maestros nacionales. 

El pintor Eugenio Dittborn y el maestro Eduardo Garreaud sellan el aprendizaje de este joven apasionado por las artes. Su obsesión por la pintura lo lleva a conocer diferentes técnicas las que maneja con soltura y excelencia. La acuarela lo hace crear espacios prístinos de la naturaleza, el óleo con su nobleza y textura lo remonta a espacios de roqueríos y montañas del centro y norte de Chile.

Exposiciones: 2017. «Almas» exposición individual C. Israelita de Santiago. 

  1. «Monolitos» colectiva sala de Arte CCU.
  2. Recent work by Ricardo Bitrán.  Washington. 
  3. Chilean Artist at Harvard Coop. Cambridge, Massachusetts. 
  4. Primer Premio, Artist Guild Holliston, Boston EE.UU.

«Todavía existo”

“TODAVÍA EXISTO”, LA INÉDITA INSTANCIA DE EXHIBICIÓN Y VENTA DEL ARTISTA MAURICIO ESNORE EN GALERÍA CIMA

El reconocido artista Mauricio Esnore, nos sorprende con una nueva propuesta de exhibición que en esta oportunidad llega a Galería CIMA los días viernes 26 y sábado 27 de julio, con el título “Todavía existo”.

En vísperas de su viaje a Europa, Esnore crea esta instancia de muestra y venta de obras en la que los coleccionistas y el público general se podrán encontrar con una amplia gama de material inédito que son parte de la creación de los últimos cinco años de trabajo continuo.

En lo práctico, podrás compartir con el artista, recorrer sus etapas y desarrollo pictórico, contemplando variadas técnicas, formatos, papeles y soportes, donde además por primera vez y de forma exclusiva se expondrán los cuadernos y bitácoras de este atleta del tag, las cuales prontamente se harán presentes en las calles y rincones de Europa.

Auspicia: Marley Coffee

Colaboran: Specific Studio | VAIA | Mor.bo | Zoo York

Viernes 26 de Julio de 17.00 a 22.00 horas.

Sábado 27 de Julio de 12.00 a 22.00 horas.

Dirección: Merced 22, piso 11. Santiago 

Entrada liberada previa inscripción en www.galeriacima.cl > Programación > Todavía existo > Formulario de asistencia.

Acceso para personas con movilidad reducida.

«Si tú vivieras aquí»

Martha Rosler exhibe por primera vez en Latinoamérica retrospectiva de su trabajo

  • Si tú vivieras aquí de la reconocida artista estadounidense cuenta con la curatoría de Montserrat Rojas Corradi y Mariagrazia Muscatello. Las obras seleccionadas tratan, desde un enfoque crítico y feminista, temas relacionados a la esfera pública, enfocándose en la cotidianidad, los medios de comunicación, la guerra, la gentrificación y urbanización.

  • Esta exhibición presenta videos, impresiones y fotografías claves de la artista, que dialogan con una selección de obras de creadores locales. La retrospectiva se completa con el Proyecto Biblioteca Martha Rosler hecho en colaboración con la comunidad. Además, el día de la inauguración de la retrospectiva, 25 de julio a las 18h., Martha Rosler tendrá un diálogo abierto con la teórica Nelly Richard en el hall de MAC Parque Forestal.

Exhibición: Si tú vivieras aquí

Inauguración: 25 de julio 19.30h. 

Muestra abierta: 26 julio al 13 de octubre

Lugar: MAC Parque Forestal

El Museo de Arte Contemporáneo presenta Si tú vivieras aquí de Martha Rosler en su sede de Parque Forestal. La artista estadounidense es reconocida como una de las pioneras en la fotografía y el uso de los lenguajes híbridos entre el video, la escritura, la instalación y la performance. Su obra habla de la esfera pública, enfocándose en la cotidianidad, los medios de comunicación, la guerra, la gentrificación y urbanización, entre otros, con un enfoque crítico y feminista.

La muestra, curada por Montserrat Rojas Corradi y Mariagrazia Muscatello, se convierte en la primera retrospectiva en Latinoamérica de la artista, y está compuesta por una selección de trabajos -algunos de ellos inéditos- con perspectiva de género, conflictos sociales, desplazamientos y migraciones. Dentro de las obras que se presentan destacan fotomontajes de la serie House Beautiful: Bringing the war home, distintas impresiones en papel e impresiones cromogénicas de Cuba series, In the Place of the public: Airport Series; fotografías de la serie Air Fare y el clásico video Semiotics of the Kitchen.

Obras emblemáticas

House Beautiful: Bringing the war home es una serie de fotomontajes realizados entre 1967 y 1972, que contrastan imágenes de revistas de decoración de la época con registros visuales de la Guerra de Vietnam. La artista creó estas obras en el apogeo de la guerra, fueron utilizadas en periódicos clandestinos y como propaganda anti guerra en diversas marchas. Con estos trabajos la artista evidenció el living room war, un fenómeno que reveló cómo los estadounidenses seguían la transmisión de esta guerra por la televisión abierta, pues fue el primer conflicto bélico televisado masivamente a nivel mundial. Esta serie llega a cuestionar el “aquí” y el “allá” en la era de la híper-conectividad.

Otra selección de obras es In the Place of the public: Airport Series, compuesta por distintas impresiones en papel realizadas en tres décadas distintas, iniciando en los ochenta. La artista evidencia cómo era la experiencia del usuario en un aeropuerto y el viajar en avión, cuando todavía no era un transporte masivo. En un principio, esta serie fue registrada desde el inconsciente, sin saber que posteriormente reuniría todo este material para darle sentido. Como resultado, Rosler exhibe imágenes que evidencian la estructura arquitectónica y estratificada de los aeropuertos, el perfil de sus pasajeros y trabajadores, entre otros; reflexionando sobre la separación, el privilegio, el control y el capitalismo.

También se podrá ver el video Semiotics of the Kitchen realizado en 1975, donde la artista personifica a una “anti Julia Child”, refiriéndose a la popular chef y presentadora estadounidense. Rosler se ubica frente a la cámara y presenta en orden alfabético los utensilios de la cocina. En este trabajo, se cuestiona la figura de la mujer dentro de un espacio instalado como femenino en el imaginario social.

La exhibición Si tú vivieras aquí toma su título de la obra If you lived here de 1989, donde la artista cuestiona los procesos de gentrificación y empobrecimiento social en los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Ronald Reagan. La traducción da pie a miradas y reflexiones en el contexto latinoamericano, con narrativas locales, refiriéndose específicamente a los desplazamientos humanos actuales y a la conformación de la identidad nacional post dictadura.

Las obras de Martha Rosler dialogan con una selección de trabajos de artistas chilenos que reflejan un conjunto de problemáticas identitarias similares a las que trata Rosler, pero con una perspectiva local. Son obras de Claudia del Fierro, Cristóbal Cea, Barbara Oettinger, Bernardo Oyarzún, Voluspa Jarpa y Máximo Corvalán Pincheira.

Además se presenta Proyecto Biblioteca Martha Rosler, realizado con diferentes agentes locales, y público general, quienes a través de donaciones de libros con un especial foco en Chile y Latinoamérica, podrán participar en la creación de una biblioteca comunitaria.

Si tú vivieras aquí se presenta entre el 26 de julio y el 13 de octubre en el primer piso de MAC Parque Forestal. La entrada es liberada. Esta muestra se enmarca en la programación de BIENALSUR 2019.

Martha Rosler en conversación con Nelly Richard

En el marco de esta exhibición hay dos actividades públicas y abiertas a realizarse con Martha Rosler. El 23 de julio a las 12:00 hrs. se realizará una conferencia magistral en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana 501). El día de la inauguración de la retrospectiva, 25 de julio a las 18h., Martha Rosler tendrá un diálogo abierto con la teórica Nelly Richard en el hall de MAC Parque Forestal.

Sobre Martha Rosler

Martha Rosler (29 de julio 1943) es una artista y activista feminista estadounidense que trabaja en video, fotografía, texto, instalación y performance. Nacida en Brooklyn, Rosler se graduó en Brooklyn College en 1965 y obtuvo una maestría en Bellas Artes en 1974 de la Universidad de California en San Diego. Ha enseñado en la Städelschule, Academia de Bellas Artes Contemporáneas en Frankfurt, y en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, NJ, en la Escuela de Artes Mason Gross. Su trabajo se centra en la esfera pública, explorando diversos temas de la vida cotidiana, los medios de comunicación,  la arquitectura y el entorno.

Museo de Arte Contemporáneo Sede Parque Forestal

Ismael Valdés Vergara 506, metro Bellas Artes.

Horarios: 

11 a 19 horas, martes a sábado. 

Último acceso: 18.30 horas.

11 a 18 horas, domingo.

Último acceso: 17.30 horas.

«O si no»

Inauguración Jueves 25 de julio de 2019, 19:15 horas. La exposición permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre de 2019, de Martes a domingo, 10:00 a 18:45 horas.

Tras 12 años el artista chileno Carlos Altamirano regresa al Museo Nacional de Bellas Artes con la exhibición O si no, en la que actualiza, activa y vuelve a presentar una selección de sus trabajos realizados entre 1976 y 2019, a los que se suma la inédita instalación 1.044 flores, La historia de un hoyo y Cuarenta relatos inconclusos.

Ocupando el primer piso sur y la Sala Matta del Museo, se incluyen obras del artista pertenecientes a la Colección MNBA y la presentación del sitio www.revisioncritica.cl. El conjunto ha sido concebido como una sola obra, que se transforma y reactiva en sus significados.

Tal como lo hizo en 1979, cuando envió a varias personas un cuestionario en el que les preguntó «¿Existe el arte nacional?», en Si o no el artista invita al público a participar contestando la misma interrogante a través de dispositivos conectados a internet. Hace 40 años en las respuestas que obtuvo por parte de artistas, escritores y teóricos, se desprendía que no existía un arte chileno y por consiguiente se tenía el deber de construirlo. Desde ese ejercicio, que denominó Revisión crítica de la historia del arte chileno como trabajo de arte y exhibió en la galería CAL, ha expuesto en tres ocasiones en el MNBA; en 1991 con la muestra Pintor de domingo; en 1996 con Retratos y en 2007 con Obra completa. El hilo conductor en todo su quehacer ha sido abordar críticamente la historia y tradición del arte chileno.

Conversatorio | Sin inscripción | El 29 y el 30 de agosto, desde las 15:30 h, se llevará a cabo un encuentro concebido como extensión de la muestra, que nuevamente lanza la provocación de preguntar y debatir acerca de la revisión crítica de la historia del arte en Chile y Latinoamérica. Altamirano, al completar el proceso de convocatoria, 40 años después, invita a pensar cómo y por qué pasamos de la pintura de la historia -que motivó los afanes formativos de la Academia en 1849-, a la historia como problema de obra. Con la participación de Hervé Fischer, Fernando Balcells, Nelly Richard y Ticio Escobar.

Sobre el artista | Además de su quehacer artístico, Carlos Altamirano (Santiago, 1954-) se ha dedicado al diseño y la publicidad. Actualmente forma parte del equipo editorial de Ocho Libros y del directorio del periódico digital Eldesconcierto.cl. En dos ocasiones ha recibido el Premio Altazor en la Categoría de Instalación y Videoarte. En su obra recurre a distintos medios como la pintura, la fotografía, la instalación, la imagen digital, el objeto y las plataformas de internet, con los que propone un imaginario de alta resonancia social, referido a la tradición del arte, la cultura masas y los símbolos de la historia chilena. A fines de los años 70 y comienzos de los 80, junto a la crítica de arte Nelly Richard y el artista visual Carlos Leppe, desarrolló una serie de proyectos editoriales y expositivos. Por este trabajo se le considera parte de la Escena de Avanzada, agrupación artística que luego del Golpe Militar de 1973, cuestionó las nociones tradicionales del arte académico. Así, abandonaron el formato tradicional del lienzo, para elaborar nuevos lenguajes visuales y modificar las estrategias discursivas del arte en Chile.

«Los desconocidos parques de la Patagonia Archipielágica»

El Centro Cultural La Moneda y The Pew Charitable Trusts invitan a la inauguración de la exposición fotográfica «LOS DESCONOCIDOS PARQUES DE LA PATAGONIA ARCHIPIELÁGICA» y al lanzamiento de libro «PATAGONIA, EL LADO SALVAJE / THE WILD SIDE», del fotógrafo nacional Nicolás Piwonka Zañartu.

La exposición, exhibida hasta el 20 de agosto, mostrará imágenes de un territorio remoto, único, prístino y frágil, haciendo que la Patagonia Chilena sea considerada un refugio de biodiversidad en pleno apogeo del cambio climático.

La inauguración será precedida por un breve conversatorio en el que se expondrá el carácter y la necesidad de mejorar la protección tanto terrestre como marina de la Patagonia.

DIÁLOGO
SALA DE CINE | CENTRO CULTURAL LA MONEDA
MIÉRCOLES 24 DE JULIO | 12:00 HORAS

EXPOSICIÓN
NIVEL -1 | CENTRO CULTURAL LA MONEDA
MIÉRCOLES 24 DE JULIO AL MARTES 20 DE AGOSTO

Proyecto «Cabo de Hornos»: Exposiciones «Aparecidos» y «De la boca para afuera»

Proyecto “Cabo de Hornos” desembarca en la Posada del Corregidor

La Subdirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Santiago y el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se han unido para realizar el proyecto “Cabo de Hornos”, iniciativa de extensión hacia la sociedad y de interacción entre organismos de educación superior vinculados con la formación artística. A estas dos instituciones se adhieren como patrocinantes el Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica y Taller Bloc. 

Inspirado en los relatos míticos en torno a la navegación del austral Cabo de Hornos, este proyecto reunirá, a través de una programación de exposiciones anuales, entre tres a cuatro muestras de parejas de artistas entre 2019 y 2023 en la Posada del Corregidor. La curatoría general del proyecto ha seleccionado a treinta artistas que se distinguen por explorar, a través de la aventura y experiencia del lenguaje en sus producciones artísticas, en el “cómo” se enuncia lo que hace cada uno de ellos, procurando que el contenido actúe en complicidad con la forma. Esta exploración deriva finalmente, en que la apariencia de las obras cobra una relevancia que es vital ya que concentran la voluntad en los procedimientos y los materiales de cada artista.

En este contexto, el martes 23 de julio a las 19:00h junto con el lanzamiento y presentación del proyecto, inaugura la primera dupla compuesta por Antonia Daiber e Ignacio Gumucio con las exposiciones “Aparecidos” y “De la boca para afuera” respectivamente.  Gumucio reúne una serie de pinturas de marcada opacidad como él mismo presenta, en la que los personajes que aparecen traducen la exploración personal que ocurre en el taller en el momento del acto pictórico, pero en las que finalmente “las ideas se empataron y ya la pintura seca no distingue bien su lado interesado y menos su lado interesante”. Por otro lado, Daiber presenta una serie de dibujos realizados en pastel y papel de lija, creando una serie de imágenes fantasmales que remiten a escenas cotidianas capturadas en cintas análogas de la década del ’40, los que oscilan entre su carácter figurativo y su presencia material. 

Asimismo, tanto las instituciones como los artistas que reúne el proyecto Cabo de Hornos, harán sus aportes académicos hacia la comunidad, a través de una serie de actividades y encuentros para la difusión de lenguajes artísticos contemporáneos hacia las variadas audiencias que se reúnen en la Posada del Corregidor, compuesta por los vecinos, estudiantes, docentes y turistas que visitan la comuna. 

LANZAMIENTO Y PRESENTACIÓN PROYECTO “CABO DE HORNOS”

INAUGURACIÓN EXPOSICIONES “APARECIDOS” DE  ANTONIA DAIBER Y “DE LA BOCA PARA AFUERA” DE IGNACIO GUMUCIO

Martes 23 de julio.  2019 | 19:00h

Galería  de Arte Posada del Corregidor 

Esmeralda 749. Estación Plaza de Armas – Bellas Artes (L5)

Ambas exposiciones estarán abiertas al público hasta el jueves 5 de septiembre.

Entrada Liberada 

Martes a sábado de 10:00 a 13:30h – 14:30 a 17:30h 

posadadelcorregidor@munistgo.cl – 226335573

+Info: www.santiagocultura.cl

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN

ARTISTAS EN DIÁLOGO 

El viernes 30 de agosto a las 19:00 los artistas Antonia Daiber e Ignacio Gumucio, junto a Enrique Matthey, organizador del Proyecto Cabo de Hornos, realizarán un encuentro abierto con los visitantes para conversar en torno a los procedimientos, materiales y el lenguaje pictórico en torno a las exposiciones “Aparecidos” y “De la boca para afuera”.

Viernes 30 de agosto. 19:00h

Actividad gratuita. Sin inscripción previa

Galería de Arte Posada del Corregidor 

Esmeralda 749. Estación Plaza de Armas – Bellas Artes (L5). Santiago

posadadelcorregidor@munistgo.cl – 226335573

+Info: www.santiagocultura.cl