«Connexĭo»

Exposición individual de la artista Vesna Cotoras Viedma

Palabras de la autora:

«Dentro del ámbito de la abstracción en las Artes Visuales, y dialogando con el pensamiento científico, propongo visibilizar simbólicamente mis procesos mentales durante el trabajo de taller, conexiones focalizadas en el logro del equilibrio visual de las obras. Un objetivo que se cumple mediante un estudio compositivo, el cual implica una secuencia de desafíos operacionales para enlazar un elemento con otro. Por lo tanto, cada obra es un conjunto de unidades que funcionan como un sistema o totalidad orgánica definida por el comportamiento y relaciones del todo más que por las partes mismas, lo que me permite dialogar con la “Teoría General de Sistemas” postulada por el biólogo Ludwig von Bertalanffy.
A través de la experiencia en el hacer, analizo las acciones o “rutas mentales” que surgen en el proceso. Para dar cuenta de esto, decidí trasladar mi “laboratorio de investigación” a la galería y transformarla en un gran sistema compuesto por múltiples subsistemas.»

«El arte de las matemáticas»

11 de abril al 31 de mayo de 2018 / Lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas
Salón Independencia de la Casona de Las Condes (Fernández Concha 700, Las Condes)

Regina Bittencourt es una artista plástica que trabaja su obra en base a fórmulas matemáticas creando innovadores y misteriosos diseños.

«La Isla [Reconocimiento]»

Inauguración: Martes 10 de abril, 19 horas / Martes 10 de abril al 8 de julio de 2018 / Martes a sábado 11:00 – 19:00 horas, Domingo 11:00 – 18:00 horas; Lunes y festivos Cerrado / MAC Parque Forestal Sala Anilla MAC.

El proyecto llega a la Sala Anilla MAC, basado en la contribución de habitantes y visitantes de Sudamérica. Mediante sus experiencias, interacciones y construcción estética y colaborativa, la obra propuesta por el artista visual y sonoro Rainer Krause va adquiriendo su forma cartográfica en un infinito dinámico.

En la obra emergen los contornos y delimitaciones de una isla que nos contiene, en la medida que señalamos el límite entre la costa y el oleaje. Los sonidos de este fenómeno han sido registrados junto a los datos geo-referenciales que identifican tanto la ubicación del participante como el territorio-borde escogido. Esto es posible gracias a una aplicación móvil y una página web.

Las grabaciones son almacenadas y los datos procesados para configurar una isla reconocible a partir de la contribución de muchas personas. La isla [reconocimiento] se presenta como una instalación visual y sonora que va mutando a partir de nuevas colaboraciones.

El proyecto se basa en las contribuciones mutuas entre autores y público, asumiendo el net.art–género que en su producción está directamente vinculado a internet– como un soporte de conexión entre actores y lugares. De ese modo, internet es tanto medio de creación artística como campo de socialización de la misma.

La isla[reconocimiento] se enmarca en la exhibición Colección MAC: Post 90 II, dando cuenta de cómo se abordan nuevos ejercicios en torno al archivo, el acervo y la tecnología actual.

«A la pintura, a Rafael Alberti»

Exposición  “A la pintura, a Rafael Alberti “ del artista chileno Felipe Achondo Moya

Martes 10 de Abril al Lunes 30 de Abril de 2018 / La muestra estará abierta de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y los días sábado de 11:00 a 14:00 horas. En: Francisco de Aguirre N°3720, oficinas 03 (nivel calle) y 13 (subterráneo), esquina Alonso de Córdova, comuna de Vitacura.

A la pintura, a Rafael Alberti” es la cuarta muestra individual del artista chileno Felipe Achondo (nacido en Santiago, en 1982), que se inaugura en Galería de Arte La Sala, el día martes 10 de abril a las 19:30 horas.

Respecto a la obra, el poeta Gabriel Zanetti escribe:

«A la pintura, a Rafael Alberti», se trata del último trabajo del pintor, la más personal de sus exposiciones a la fecha. Nace de la lectura del libro A la pintura – poema del color y la línea (1948) del escritor español Rafael Alberti, donde comparten una obsesión por la pintura en sí misma, más allá del arte. La muestra se compone de interpretaciones de los poemas del libro mencionado y reinterpretaciones de obras  de Velázquez, Delacroix y Tiziano, entre otros, donde destaca un inusual talento o inteligencia para leer y capturar de distintas maneras la naturaleza de nuestro tiempo e historia.”

Esta exposición reúne alrededor de quince pinturas al óleo en gran formato. Donde destaca el estilo figurativo caracteristico del pintor. Grandes manchas de color, pinceladas, espatulazos y transparencias, van armando de manera suelta y segura sus obras.

Sobre el artista:

Felipe Achondo Moya (7/10/1982)

Estudios Autodidactas en Stgo. Chile & Buenos Aires, Argentina. Otros estudios; escultura con el maestro Gustavo Ibarra y anatomía humana en Escuela Estimulo de Bellas Artes, Buenos Aires.

INDIVIDUALES

  1. «LAYERS / TRANSPARENT CANVAS» Galería TRECE, Stgo; Chile, Septiembre
  2. «SNAPSHOTS; Abstractrealism». Galería TRECE, Stgo; Chile, Abril
  3. «PORTRAITS». Centro Experimental «La Casa Rodante», Stgo; Chile, Octubre
  4. «(IN)DOORS»Galería TRECE, Stgo; Chile, Septiembre

COLECTIVAS (SELECCIÓN)

2016 “Los Otros” Museo de Artes Visuales, Stgo. Chile. Octubre  

  1. «Voragine» Galería LASALA., Septiembre
  2. «VanWardia SCL/NYC» / Hotel W, Stgo; Chile, Junio
  3. «ELBOSQUE» exhibición colaborativa con el fotógrafo Nacho Rojas, / Galería Mundo Sur, Stgo; Chile, Marzo
  4. «Ciclo de Arte Joven» / Galería TRECE, Stgo; Chile, Septiembre

FERIAS

  1.  “ArtLima» Feria de Arte Contemporáneo de Perú /Galería LA SALA , Lima; Perú. Abril
  2.  «Ch.ACO» Feria Chile Arte Contemporáneo. /Galería LA SALA, Stgo; Chile, Septiembre
  3.  “ArtStgo”  Stgo. Chile, Agosto
  4.  “FAXXI”. Stgo. Chile, Abril
  5.  «Ch.ACO» Feria Chile Arte Contemporáneo. / Galería TRECE , Stgo; Chile, Septiembre

PUBLICACIONES (SELECCIÓN)

Libro Chile Arte Joven , Ediciones AAL

Studio Visit Art Book #25 curada por Trevor Richardson, Director, Herter Art Gallery,, UMASS, Amherst.

Journal du Design. Montpellier, Francia.

Ignant, Berlín, Alemania.

Catapult art magazine, revista de arte, USA.

«Nocturna»

Exposición de Matías Santa María / 10 de abril al 3 de mayo de 2018 / Lunes a jueves, 8:30 a 17:30 horas; Viernes, 8:30 a 16:30 horas; Sábado, 9:00 a 13:00 horas; Domingo cerrado.

La muestra se compone de pinturas acrílicas en distintos formatos, gran parte de las cuales fueron realizadas durante el 2017 en una estadía en Alemania, siendo obras exhibidas por primera vez en Chile. Estas pinturas llevan al espectador al mundo de los paisajes nocturnos y muestran conceptos adquiridos del mundo onírico y la vida noctámbula.

Santa María ha expuesto en importantes galerías de arte tanto de Chile como del extranjero, algunas de ellas son: Factoría Santa Rosa, Galería Animal, Galería Mutt, Centro Cultural Gabriela Mistral y Galería Mario Krauzberg de Berlín.

«Mar de luz»

Sábado 7 al Domingo 29 de abril de 2018 / Martes a domingo, 10:30 a 19:00 horas.

Imágenes en blanco y negro, captadas durante la noche en diferentes playas de la Región de Valparaíso, conforman Mar de luz, el poético relato visual que presenra el joven fotógrafo Matías Opazo en nuestro Centro Cultural.

Se trata de visiones suspendidas, quietas, atmosféricas, donde cielos y mar se funden a través de la luz y crean un espacio de ensueño, distante y cercano a la vez, de las que es imposible escapar sin pensar en la trágica visión de los poetas románticos ingleses.

El propio Opazo se refiere a sus oníricas tomas como un espacio “en el que las luces, pero sobre todo el mar, se hacen una sombra que cae sobre el velo de lo distinto, encontrándome con imágenes cautivantes y diferentes, levantando lugares inimaginables. Sin embargo, todo parece terminar donde empecé; mirando el mar, cerrando un círculo que de nuevo se vuelve a abrir”.

Y es que sus obras surgen de distintos imaginarios, unificándose en un factor común; como si fueran distintas formas de ver la luz.

Matías Opazo (Chile, 1993) es egresado de la carrera de Fotografía y audiovisual del Instituto ICEL. En 2017 obtuvo el primer lugar en el IV concurso Una fotografía, una historia, convocado por la Corporación Cultural de la Municipalidad de Lo Barnechea.

«Historias retratadas de familias inmigrantes»

Una original mirada, positiva e integradora, a la realidad de la inmigración en nuestro país, presenta la artista Carmen Gloria Contreras, diseñadora de profesión y pintora por afición, en exposición en el Centro Cultural Las Condes / Sábado 7 al domingo 29 de abril de 2018 / Martes a domingo, 10:30 a 19:00 horas.

En la muestra, la autora le pone rostro y nombre, con respeto y humanidad, a un tema de gran contingencia en el Chile de hoy. Actualmente se discute sobre una nueva ley que se haga cargo de la inclusión de extranjeros que están llegando en gran cantidad al país en busca de mejores condiciones de vida, lo que genera todo tipo de reacciones en la ciudadanía.

La exposición presenta la historia de doce familias que se han establecido en Chile, en distintas épocas y por diversas razones, permeando inevitablemente costumbres y tradiciones de su país de origen a nuestra identidad. “Son relatos de separaciones y reencuentros, de sobrevivencia y esfuerzo, de realidades humanas que trascienden al territorio y nos permiten reconocernos en las vidas de otros”, expresa la autora.

La obra ofrece una fusión entre el retrato figurativo y realista, propio de las técnicas clásicas de la pintura, y una propuesta contemporánea que integra elementos significativos en su composición para contextualizar y potenciar el relato. “Estas Historias retratadas, saturadas de color y significado, invitan al espectador a ser parte de una realidad única y sin embargo universal: aquella que captura y encarna la sustancia que adhiere al ser humano con su propia historia”, explica.

Y agrega que si conocemos la historia de esos inmigrantes, “quizás podamos empatizar con esas realidades y darnos cuenta que muchas veces uno no elige el lugar del mundo donde debe, por distintas razones, reiniciar su vida. Las fronteras son líneas imaginarias que no pueden ser obstáculo para que los seres humanos viajen y se instalen libremente en una tierra que nos pertenece a todos”.

Carmen Gloria Contreras estudió Diseño gráfico en la Universidad Católica de Valparaíso y se ha desempeñado como docente universitaria, en las cátedras de Expresión Gráfica, Dibujo de figura humana y Taller de comunicación Visual. Se ha formado en técnicas pictóricas con el maestro Humberto Zaccarelli (acuarela); Roberto Farriol (creación de figura humana) y Antonio Cavagnaro (técnica clásica de empastes y veladuras), entre otros.

Su interés pictórico siempre ha sido el paisaje humano, buscando expresar situaciones, relaciones y sentimientos. Diseña retratos a la medida de cada vivencia, de cada espacio, poniendo el énfasis en rescatar el alma y dinámica particular de grupos familiares, parejas o personas a través de una expresión realista.

En esta oportunidad, motivada por el fenómeno de la inmigración, quiso explorar y conocer a las distintas familias de coreanos, palestinos, colombianos, argentinos, haitianos, israelíes, italianos y asturianos, entre otros, que han adoptado a nuestro país como su segunda patria. A partir de largas conversaciones, registros fotográficos y recopilación de antecedentes, fue configurando un mundo íntimo y particular y crea una imagen fantástica donde se reúnen seres humanos, objetos, texturas, símbolos y recuerdos, separados por las fronteras físicas pero juntos en la obra de arte.

La pintura se convierte en el vehículo que inmortaliza vínculos de cariño y solidaridad permitiéndonos reflexionar en torno a que la acogida y protección son valores humanos que traspasan las fronteras.

https://www.retratados.cl/single-post/2018/03/19/HISTORIAS-RETRATADAS-de-familias-inmigrantes

«Recubrimiento por inmersión»

Galería Panam tiene el agrado de abrir su temporada 2018 con la exposición Recubrimiento por inmersión de la artista visual Milena Gröpper.

Esta es una muestra que tiene un sentido exploratorio en torno a la pintura y a cómo ésta se encuentra con ciertos medios, materialidades y procesos que evidencian calces y descalces por superposición. Unas veces son las transparencias, a partir de las cuales se advierten intersecciones, desplazamientos, recortes y contraformas; otras veces son el mismo constructo de las imágenes que resulta en descalce y distorsión. En la reciente producción de Milena Gröpper la profundidad óptica de la pintura mas tradicional es reemplazada por lo que Clement Greenberg llamaría la profundidad psicológica de la pintura abstracta (expresionista abstracta). En algunas de estas piezas ocurren situaciones simultáneas y complejas, pues podemos hablar de pinturas a pesar de muchas ellas estar construidas como collages inmersos en delgadas láminas de resina. Pero éstos son fabricados pensando no tanto en lo plano o el recorte, sino que recurriendo en transparencias a modo de filtros, fruto de una lógica más pictórica que gráfica, donde las capas generan sub capas. Por otro lado, las acuarelas y dibujos muestran una referencia hiperreal, en el uso de herramientas gráficas digitales para la elaboración de las imágenes, las que luego son traducidas manualmente sobre el papel.

En toda la producción se asoma un espíritu maleable en torno a las imbricaciones del lenguaje pictórico y a su vez una vigilada improvisación a través del color, la composición y el dibujo. Los formatos de las piezas y su definición, obligan a tener una experiencia más que íntima, que incluso podrían requerir de un medio óptico para poder ser investigadas. Esto, por su parte, se contrapone a las prácticas de las pinturas expresionistas, que buscan, mediante la escala y la experiencia física, el efecto de profundidad y espacio. En las pinturas de Gröpper, de menor tamaño, esta experiencia funciona más como un espejo que hay que atravesar. Recubrimiento por inmersión es una propuesta que insiste en lo formal desde la superficie, pero que dialoga con lo misterioso de la manifestación bidimensional y sus capas de información.

Milena Gröpper (Madrid, 1984) es Licenciada en Artes con mención Artes Visuales de la Universidad de Chile (2006) y tiene un Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid (2012).

Ha realizado exposiciones en galerías y museos de países como Alemania, España, Italia, Bolivia, Colombia y Corea del Sur. En Chile, ha expuesto en Galería Gabriela Mistral, Espacio Hache, Taller Bloc,Balmaceda 1215, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Sala de arte CCU, Galería BECH, MAC de Valdivia, Galería Bicentenario del CCEM, entre otros.

La muestra estará abierta hasta el día viernes 27 de abril.

«Full Álbum»

Nico González , ilustrador, presenta su muestra Full Album; un pequeño homenaje a músicos de variadas épocas y ritmos que convergen en este colorido salón de la fama donde todo está permitido, un cruce entre el universo infinito de la música y los códigos gráficos lúdicos y pop de sus ilustraciones.

Inauguración & Popup Store:
Jueves 5 de abril, 19 hrs
En GDA Galería de la Escuela de Diseño y Multimedia de Instituto Profesional Arcos
Santo Domingo 789, Segundo piso
Música en vivo por Simao (Niños del Cerro)

La exposición permanecerá abierta a todo público hasta el 20 de abril. Lunes a viernes, 10 a 21 horas.

«Kura»

4 de abril al 27 de mayo. Inauguración 4 de abril 20 horas
Abierta desde una hora antes de cada función o concierto.
Entrada liberada
Teatro del Puente
Parque Forestal s/n
Metro Estación Baquedano
Teatrodelpuente.cl
Alternativas de estacionamientos pagados en Bellavista 052

CICLOVÍA A LA PUERTA

“Ahora estoy bamboleándome, como ocurriera en mi infancia, cuando —dudoso pero encantado, lleno a la vez de pena y regocijo— bajé a vivir al río Mapocho”.
Alfredo Gómez Morel, en El río

“Kura”, que en mapudungun significa “piedras”, es el título de esta muestra dirigida por Mercedes Fontecilla y que incluye el video arte/ instalación “ORIGEN: 33º22’25’’S 70º23’50’’W 17.67km 65.3ºNE”, en la que vemos la (des)aparición de una sombra humana sobre el caudal del río Mapocho, una colección de piedras y 22 fotografías en blanco y negro, temáticamente captadas en el río.
La muestra también cuenta con una instalación sonora creada por Sebastián Jatz.

La colisión que provocan las piedras contrastadas con el río nos revela una faceta donde confluyen elementos que conviven en paradójica comunión. Las piedras recopiladas, que aparecen físicamente y luego virtualmente, hablan de este ir y venir, de la intervención que ellas sufren al ser explotadas en pos de la construcción en el río, a la vez que de su renuencia a ser expoliadas de su lecho, retornan bajo ropajes fantasmales que siguen penando en su trayecto mineral, ancestral, rodante y recurrente.

Las piedras adquieren un protagonismo inédito, pues resisten la domesticación e intentan repatriarse, reclamando su lugar. El río fluye, se abre paso entre las rocas y una silueta aparece en su contraste, enfrentando el agua efervescente que atrae a la vez que amenaza (es la tentación del posible suicidio, aquel protagonizado por Virginia Woolf en otro río, y con piedras en sus bolsillos).

En Origen 33 vemos al fantasma esfumarse, incierto, debatiéndose entre el riesgo y el vértigo, pues quizá su deseo es el de fundirse en la naturaleza, en lo salvaje del torrente. Esta peligrosa tentación habla de un deseo de comunión, acaso destrucción, en su afán por disolverse en otra materia, en otra textura.

Es lo que vemos en la instalación de Jatz, con la ominosa silueta de este órgano colgado del puente, como un estrambótico suicida que sigue creando música, más allá de su extinción corporal, a través de un sonido leve aunque distinguible. La instalación sonora hace eco de trabajos previos de Jatz con una reverberación minimalista pero de largo alcance: notas dilatadas que permanecen como un melancólico cántico que se amplifica y se pliega a la fluidez circular del elemento acuoso. El órgano nos alerta con una ominosa desfamiliarización; su presencia sugiere la de un ser ahorcado, suspendido como está del puente, para ser lamido por las aguas del río Mapocho; la energía mecánica del agua, y la música que brota, como canto final que se lleva la corriente.

Una señal necesaria es la que nos sugieren las tres piezas espejo en la obra de Mercedes, en las que se ha impreso un palíndromo en latín: IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI (damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego)

El río es la travesía incansable que se renueva a partir de las corrientes de distintos tonos que lo originan, sus profundidades y velocidades; pero el río también es el sitio en cuyas orillas los cuerpos buscan cobijo de la noche; fogatas son encendidas y los remanentes se descubren con la luz del día, como bártulos rescatados de un naufragio.

El río es testigo parlante y sus piedras mineralizadas resisten la tentación de ceder; no se dejan llevar por la corriente -al contrario- burlan los pactos impuestos sobre el río, re-significándose constantemente. Su ribera deviene en zona residual que las aguas no alcanzan a borrar o a limpiar siquiera. El río es la paradoja que promete un viaje hacia el olvido y la extinción, pero su hechizo no hace más que resaltar con su eco los palmarios contrastes de la ciudad.

La fisura que geográficamente ejecuta el Mapocho es también una ruptura que evidencia un corte entre el vestigio natural y la avasalladora maquinaria mercantil, como muestra la fotografía donde el pilar más alto y moderno del país pretende reclamar la supremacía del hiper-consumo. Pero el río exige el acomodo de la planificación urbana: puentes para automóviles o peatones; los mismos poyos que sustentan las pasaderas se muestran frágiles cuando la naturaleza los golpea con lluvias y desbordes. Sus esqueletos artificiales se re-significan cuando mutan en precarias viviendas improvisadas y otras más perdurables. El cobijo de sus puentes muestra un anverso de concreto y la posibilidad de re-politizar esos espacios que rechazan la domesticación.

Nicolás Poblete Pardo

FICHA ARTÍSTICA
ARTISTA EXPOSITORA: Mercedes Fontecilla
ARTISTA INVITADO: Sebastián Jatz (instalación obra sonora)
ARTISTA COLABORADORA DISEÑO SONORO VIDEO “ORIGEN”: Claudia Casasola (España)
TEXTO CURATORIAL: Nicolás Poblete
DISEÑO ESCENOGRAFICO Y MONTAJE: Mercedes Fontecilla
DISEÑO INVITACION: Sofía Dumay
FOTOGRAFIA REGISTRO EXPO: Gabriel Renié.
VIDEO REGISTRO EXPO: Camila Reyes.