Museo Chileno de Arte Precolombino gratis el domingo 7 de mayo

Este domingo tenemos entrada liberada, oportunidad perfecta para que conozcan la muestra de arte contemporáneo que por primera vez se presenta en una de las exposiciones permanentes del Museo.

Exposiciones:

«Caída libre» es una video-instalación de la artista Josefina Guilisasti la que pone en tensión arte y patrimonio. La podrán ver en la Sala Chile antes de Chile.

“El arte de ser Diaguita”, exposición enfocada en la extraordinaria riqueza, colorido y permanencia de las manifestaciones artísticas de la cultura Diaguita Chilena, especialmente las expresiones manifestadas en su alfarería.

«Pintura de fondo»

Inauguración Sábado 6 de mayo de 2017, a las 12:30 horas (tocar el timbre, abierto todo el día). Galería Espora. Mac Iver 764, depto 63. Santiago Centro. Hasta el 6 de junio (coordinar cita en galeria@galeriaespora.com) Horario: Lunes a viernes, 14:30 a 19:00 horas; Sábados, 11:00 a 14:00 horas.

Galería Espora, con nueva ubicación en Parque Forestal, tiene el agrado de invitarlos al inicio de su programación con la exposición Pintura de fondo de la artista Catalina Prado, que será inaugurada el 6 de mayo del 2017, a las 12:30 pm en Galería Espora (Mac Iver #764​, depto. 73), siendo parte de las actividades del primer Weekend Gallery Santiago. La muestra estará abierta al público hasta el 6 de junio. Auspiciado por Heinekenen y Etnia.

Pintura de fondo reúne, luego de mucho tiempo sin exponer de forma individual, el último trabajo de Catalina Prado. La exhibición presenta un cuerpo de obras realizados entre 2016 y 2017, óleos de mediano y pequeño formato giran en torno a la búsqueda de una esencialidad iconográfica, que Catalina ha madurado y reflexionando por años. Como es usual en su obra, el mundo escindido en dos paisajes, uno construido desde las tradiciones pictóricas del uso del color y de la luz, se ve atravesado por acciones verosímiles que parecieran romper con la armonía espacial, pero antes que ser un choque polar, se conjugan en una sola poética que utiliza el juego del descalce para crear una realidad, una imagen que se entrega por completo a la contemplación del espectador, mostrándole la armoniza junción del mundo de la pintura. Estos dos mundos eufónicos por medio del tratamiento del color, la luz y el fondo de las obras expresan espacios reflexivos que desprovistos de ser pinturas que aluden al gran género paisajístico, son referentes plásticos que nos invitan a contemplar los códigos básicos del lenguaje pictórico.

Catalina Prado, pintora. Se licenció en Artes mención Pintura, en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1993. Ha realizado residencias artísticas en Nueva York, culminando en la exposición en la galería LINDENBERG ubicada en Chealsy NY, y en el consulado de Chile en la misma ciudad Seleccionada en el 2011 por la Academia de Artes de Florencia, Italia, para perfeccionarse en técnicas de pintura antigua. Su obra ha sido expuesta en diferentes espacios de manera individual como colectiva y tanto a nivel nacional como internacional, destacándose su participación en la bienal de Santa Cruz el año 2013. Obtuvo el premio Johnny Walker en Artes en 1999 y el de la Fundación Fobeju en 2012, gracias al destacado trabajo en pintura que venía realizando desde su paso por Nueva York e Italia. En 2014 funda ARSFACTUS, colectivo femenino que tiene como función gestionar proyectos artísticos, que involucran el trabajo con la comunidad. Este 2017, vuelve la artista a participar de nuestro circuito artístico nacional, gracias a su exhibición individual que inaugura este 6 de mayo en Galería Espora, como parte de las actividades del primer Weekend Gallery chileno.

«El Oyente Mundus»

Para visitar Galería Panam contactarse a traves de Facebook, por correo (sanhueza.ana@gmail.com, panemaa@gmail.com), o llamando al +5699322 7404

El abrazo de la sombra en la obra de Melania Lynch
Curaduría y texto: Daniela Berger

El Oyente Mundus
Galería PANAM
5 Mayo 2017

Siempre es una sorpresa cuando lo nocturno irrumpe a plena luz del día. Lo que revela es una existencia subterránea, una resistencia interior que nunca se ha roto.
Michel de Certau, La Possesion de Loudun

El trabajo de Melania Lynch opera en el tiempo presente de un proceso continuo. Es difícil, si no imposible, saber cuando comenzó. La obra se abre lenta y profusamente, como un palimpsesto arquetípico de múltiples significados, pero siempre es una acción del tiempo del ahora. Cuando es pintura, es una superposición de capas –a veces invisibles- de materia que dejan entrever a menudo silenciosos personajes que aparecen solo esporádica, sutilmente. Su prolífica producción de imágenes puede parecer como el continuum de un simple presente y sin embargo es a la vez un ahora muy denso, que tiene, como en el saber escénico, un cierto peso dramático.
Si hay alguna reminiscencia, solo en la superficie, a toda posible idea ilustrativa, es que ha sido acaso una interpretación permisible, mas únicamente tras un análisis meramente formal. No hay, no puede haber, nada de evidente en el óleo obstinado y de secado lento; en una imagen que comporta antiguos saberes y quizá ha de contemplarse más como una forma proyectiva, en el sentido en que resonará, hacia delante y hacia adentro, en el observador. Esta es una pintura que se conectará con una cualidad onírica a la vez individual y humana, como en el campo de acción que propuso enérgicamente el surrealismo; donde se abren nuevas e infinitas posibilidades del imaginario humano que abraza lo que no controla. La sombra de Jung. Lo colectivo del inconsciente.

Y es así que surge acorde la expresión de Deleuze-Guattari: no hay ninguna diferencia entre aquello de lo que está hecho una pintura y de aquello de lo que habla.

Cuando su obra es dibujo, con trazo claro que ha devenido gradualmente cerrado, afloran de nuevo formas que pueden provenir de una especie de raíz común primigenia que describe muy bien el cuento Vasalisa, un cuento eslavo recogido por Alexander Afanasiev titulado originalmente ‘Wassalyssa la bella’, en el cual una muchacha debe enterrar su pasado temeroso y aprender a vivir como una mujer libre y sabia, que se conecta permanentemente con su conciencia. Vasalisa es un arquetipo cuyo personaje se plantea una particular manera de ser-en-el-mundo natural. Una anhelación que responde a otra lógica de relación entre los objetos, las personas y la naturaleza como un todo…un más categórico ir hacia las cosas a modo del fenomenólogo Edmund Husserl.

Para observar el trabajo de Melania Lynch resulta certera la afirmación que plantea que cuando uno vive rodeado de personas, puede pertenecer a una comunidad. Pero es cuando se esta solo, rodeado de naturaleza, que se es uno-con-ella.

En esa incertidumbre o incluso pausa del orden, Lynch pareciera fundirse en una fluidez del saber que utiliza, en su esencia y en su forma, la intuición como método en el sentido Bergsoniano.

Cuando es cerámica, ésta es un desplazamiento del acaecer pictórico hacia el volumen, con una utilización de color que hace pensar en una porcelana contemporánea. Los objetos esmaltados tienen gran poder, y cuando instalados como un conjunto se asemejan a un retablo de algún culto atávico e incierto.

Y es que de alguna manera hay un declaración subyacente a la obra de Melania Lynch. Y esta podría ser que no hay división entre el ser humano y el entorno que lo rodea, domina y abraza, como el sus imágenes en donde la mujer se convierte en árbol, o es rodeada por una piel animal…una cita a la –para ella- fundamental obra de Leonora Carrington, otra sagaz artista que abrazó la sombra. Un traspaso místico que ha sido observado como un trance necesario -que llega implicar incluso capas de sanación- de acuerdo a observaciones plasmadas en visiones disímiles que van desde la obra de Deleuze hasta la de pueblos indígenas de Mesoamérica.

El entorno ha sido siempre fundamental en la práctica sistemática de Lynch, y el descampado irlandés de la península de Beara aparece ineludible en sus dibujos y pinturas. Nada hay en la ciudad que pueda interesarle. El paisaje y sus formas es a veces su único afán de firma, una rúbrica que a veces reemplaza la de su autoría.

Invariablemente frente la obra de Lynch surge la pregunta de cómo un trabajo puede contener tanta luz y tanto blanco, y a la vez ser tan concéntrico y profundo.

Los trabajos que presenta esta exposición corresponden al período final de los últimos seis años de producción de la artista en el sur de Irlanda, y a sus meses de recién de llegada de vuelta a Chile. Simbólicamente, serán expuestos a solo un centenar de metros de la casa de estudios de la artista, y producen así una especie de cierre de ciclo en la inquieta errancia de su práctica visual.

Daniela Berger Prado
Curadora

—–
*Deleuze-Guattari, Mil Mesetas.
* Henri Bergson, (en El Bergsonismo, Gilles Deleuze)

«Geometría del instante»

 

5 al 28 de mayo de 2017 / Salas de Exposición Centro Cultural Las Condes. Apoquindo 6570 / Martes a domingo, 10:30 a 19:00 horas.

  • “Geometría del instante” es la exposición del fotógrafo chileno Pablo Valenzuela, que se presenta entre el 5 y el 28 de mayo en el Centro Cultural Las Condes, y que trae una serie de fotos en blanco y negro de gran formato.

Pablo Valenzuela lleva más de 20 años capturando Chile con su lente y es un referente de la fotografía de naturaleza. Por todo eso, su nueva muestra, titulada GEOMETRÍA DEL INSTANTE, que se presenta en el Centro Cultural Las Condes, entre el 5 y 28 de mayo, resulta asombrosa. Si bien sigue retratando nuestro país, se trata de una serie de fotografías en blanco y negro de gran formato, que se alejan de lo documental con imágenes limpias y de escasos elementos figurativos.

“El territorio chileno ha sido, durante años, fuente de inspiración para mi trabajo fotográfico. En éste, no busco las grandes vistas y paisajes. Por el contrario, persigo alejarme de la obviedad para acercarme a lo abstracto. Abandonar la amplitud para concentrarme en lo mínimo”, señala Valenzuela.

Y complementa que “estas fotos muestran mi particular visión sobre el paisaje y la naturaleza de Chile, esa mirada que nace de la inspiración que me provocan las condiciones extremas de luz. Una búsqueda incesante, sin límites, que persigue rescatar las líneas, luces y texturas de un paisaje minimalista y abstracto”.

Respecto del título de la muestra, Valenzuela explica que desarrolló un concepto que representara esta línea estética de pocos elementos figurativos: “Mi intención es construir una nueva imagen con los elementos que entrega el paisaje y el instante. Una imagen que se aleja de lo meramente documental. Una imagen real, por cierto, pero no por esto literal. Una mirada que no requiere de intervenciones ni efectismos durante ni después de la toma”.

Pablo Valenzuela Vaillant (1964) es fotógrafo de naturaleza. En 1992, casi tres años después de titularse de ingeniero civil en la Universidad Católica, tomó la decisión de dedicarse profesionalmente a la fotografía. Durante años ha recorrido cerros, valles y fiordos, buscando plasmar un retrato profundo de la identidad chilena. Entre sus publicaciones destacan Chile profundo, Entrenieblas, Confín del mundo y 4.329 kilómetros.

Galería Weekend Santiago

Galería Weekend Santiago reunirá a más de 25 galerías y espacios de arte durante 3 días

• Las actividades comenzarán el viernes 5 con inauguraciones simultáneas en todas las galerías participantes, conversatorios, visitas guiadas el sábado durante el día y una fiesta en la noche. El domingo las exhibiciones permanecerán abiertas durante todo el día.

• La iniciativa ofrecerá la posibilidad de ver el trabajo de más de 60 artistas locales y extranjeros.

Con el objetivo de generar más encuentros entre galerías, artistas y el público, nace Galería Weekend Santiago, que durante el 5, 6 y 7 de mayo tendrá a las principales galerías de Santiago como escenario de una serie de exhibiciones especiales, visitas guiadas, conversatorios y perfomances.

GALERIAS PARTICIPANTES:
•GALERÍAS AGAC
AMS MARLBOROUGH / ARTESPACIO
CO / DIE ECKE / EKHO GALLERY / FACTORÍA SANTA ROSA
GALERÍA ESPORA / GALERÍA NAC / ISABEL ANINAT
ISABEL CROXATTO / LA SALA / PATRICIA READY / XS

•OTRAS GALERÍAS Y ESPACIOS
ARTIUM / GALERÍA GABRIELA MISTRAL / GALERÍA LIRA
GALERÍA TAJAMAR / LOCAL ARTE CONTEMPORÁNEO / MADHAUS / MUTT / PERRERA ARTE / POSADA DEL CORREGIDOR
SAGRADA MERCANCÍA / SUPERESPACIO / TALLER EL LEÓN
YAEL ROSENBLUT en conjunto con GALERIA CIMA

PROGRAMA

VIERNES 5 DE MAYO

•19:00
Inauguraciones simultáneas en todas las galerías (gratis)

SÁBADO 6 DE MAYO

•Todo el día
Programa de Visitas Guiadas (gratis, previa inscripción en http://galeriaweekend.cl/visitas-guiadas/)

•12:00 a 20:00
Galería Abierta (gratis)
Conversatorios, música en vivo, carros de comida, publicaciones de arte.
Lugar: Palacio Schacht de Providencia
(Nueva Providencia 1995, Metro P. de Valdivia
http://galeriaweekend.cl/galeria-abierta/

DOMINGO 7 DE MAYO

•Todo el día
Programa de Visitas Guiadas (gratis, previa inscripción en http://galeriaweekend.cl/visitas-guiadas/)

•15:00 a 21:00
Clausura Galería Weekend Santiago (Por invitación)
Dj Haiti
Lugar: Galería Mutt (Sancho de La Hoz 3470, Vitacura)

«Glorias»

19:30 Viernes 5 de mayo: Inauguración
11:00 – 18:30 Sábado 6 de mayo: abierto
Domingo 7 de mayo
13:00 Visita guiada
11:00 – 18:30 abierto

“Glorias”, en Galería NAC, es una muestra que concentra la atención en un evento particular: El 21 de Mayo. Pero desde esta particularidad construye una propuesta que remite a fenómenos políticos y mediáticos globales. En un contexto donde se cuestiona la posibilidad de una verdad, y en consecuencia de unidad, resulta importante sincerar nuestros vacíos cognitivos, expresando la distancia que existe entre el espectador, el testigo devenido en camarógrafo, y el hecho mismo cuya profundidad es multiple e insondable.

Elaborada a partir de material noticioso y videos distribuidos en redes sociales durante el 21 de Mayo en los últimos años, “Glorias”, proyecto financiado por FONDART Convocatoria 2017, se plantea como un ensayo visual sobre la distancia que separa al espectador de la noticia. Centrada en los eventos que año tras año definen el feriado de “Las Glorias Navales”, Cristóbal Cea propone una muestra compuesta de animaciones 3D, objetos y dibujos elaborados a partir de los discursos, marchas militares, protestas y la violencia que define el difuso perfil del estado actual de la democracia en nuestro país.

Formas incompletas, construidas a partir de lo que Cea logra extraer de fuentes noticiosas imperfectas: modelos computacionales construidos con estos retazos de realidad, devenidos luego en esculturas, en dibujos, monstruos, fantasmas y arquitecturas misteriosas. Todos fragmentos, sombras que dibujan el perfil fluido y difuso de una actualidad donde la noción de un relato unitario y luminoso parece lejana.

«Ma»

4 al 27 de mayo de 2017 / Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00 hrs.; Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.

Exposición de Isabel Klotz

Conjunto de obras que reúnen cerámicas, pinturas y acuarelas que retratan a una mujer llena de espiritualidad, donde la naturaleza, los viajes y la creencia esencial en la vida de la artista son factores primordiales.

En detalle, la muestra consiste en 17 acuarelas y 14 obras sobre tela de gran formato, en las que se plasman las finas plumas de cisnes de cuello negro, y 21 piezas escultóricas en cerámica, que aluden simbólicamente a sus huevos semidescascarados, a la fragilidad de su condición.

«Partículas de melancolía»

Exposición de María Pía Landea

Inauguración: miércoles 3 de mayo, 18:00 hrs.

Jueves 4 al miércoles 31 de mayo de 2017 / Lunes a Viernes de 9 a 18 horas / Espacio Vilches. Campus Oriente UC. Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia. Días sábados y domingos la exposición permanece cerrada al público.

Partículas de melancolía es una obra producida a partir de información científica e imágenes sobre el cosmos obtenidas a través de internet. Está compuesta por una multiplicidad de piezas que, en conjunto, constituyen una obra a través de la que intento construir una imagen aparentemente verosímil de lo que pudiera ser, en primera instancia, la representación gráfica de un estudio científico. Esto, por medio de la utilización de formatos tipológicos propios del diseño de sitios de internet entre otros recursos.

Por una parte, el trabajo toma como punto de partida la idea de universo por cuyo carácter, inconmensurable o infinito, no se han podido realizar sino múltiples representaciones por medio de textos científicos e imágenes y de entre las que no cabría señalar unas como “falsas o verdaderas” respecto de otras; cuestión que aquí concierne fundamentalmente. Por otra, la idea de trabajar con la tipología gráfica de internet y, a su vez, obtener parte de la información del trabajo de este medio, tiene que ver con una relación, a saber: la cantidad y diversidad de información trasladada a este medio y que se nos presenta como una red tan vasta e inabarcable para nosotros (tal que individuos), como el universo, aunque no lo sea.

Concretamente, el trabajo correspondería a extrapolar esta información a medios materiales diversos. Así, las imágenes obtenidas de internet son reconstruidas y/o re elaboradas a través de distintos materiales, técnicas y formas. En la realización del mismo utilizo  recursos como el calco, el dibujo, la pintura y el video entre otros. La idea es realizar una obra en la que la diversidad de elementos, en conjunto, permita acciones como la comparación y la búsqueda.

En este sentido, tanto el traslado de las imágenes y textos, a diversos soportes materiales, como la heterogeneidad de formas a través de las que se manifiesta la obra, estarían dirigidos a replantear o reconfigurar el significado estricto que cada elemento extraído de internet tiene de acuerdo con el contexto específico del que proviene. El propósito sería el de amplificar los límites en los que se inscribiría un posible sentido, más allá del significado, al hacer solidarizar las imágenes y textos entre ellos en un conjunto que aportaría otras claves de comprensión. Esto, al modificarse el contexto de exhibición, es decir, aquello que permite su comprensión. Esencialmente, extraigo información de un contexto, publicaciones científicas difundidas en internet, y las traslado a otro: el del arte, según un examen lento y particular, fundamentalmente subjetivo y que nos recordaría que los modelos científicos son, también, visiones de mundo estructuradas por un sujeto. De este modo, me interesa hacer salir a la luz la dimensión personal de lo que se cree a veces como indiscutiblemente objetivo.

Mi intención es construir una visión crítica a partir de la reconstrucción de fragmentos provenientes de una red de información cambiante (internet) y en constante expansión. Lo cual, desde mi experiencia, correspondería a un ejercicio desencantado dado el sentimiento de fracaso, y consecuente melancolía, que se experimenta frente a la imposibilidad de organizar una representación factible de lo ilimitado, es decir, de aquello que no puede medirse o que resulta inabarcable: lo irrepresentable.

En fin, la lógica es la de plantear la duda y el posterior desencanto respecto a un conocimiento que no alcanzaría para apaciguar nuestras preguntas.

«…de noche: Un cuento sobre la utopía»

La exposición …de noche: UN CUENTO SOBRE LA UTOPÍA muestra obras de la egresada del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, Ayra Lillo.

Aborda el concepto de «Utopía»; un término que enmarca el eje curatorial propuesto por Luis Montes Rojas, curador de la sala y académico del DAV. «El concepto de utopía es central en los trabajos seleccionados, el que claramente ha debido ser tensionado por cada una de las propuestas. Particularmente la obra de Ayra Lillo aborda el tema de la memoria histórica y política de manera sutil, enfrenta la realidad desde una perspectiva no militante, y eso le permite una asertividad que no hace sino describir una mirada que, si bien es subjetiva, describe muy lúcidamente el panorama actual», dijo el escultor.

De allí que en …de noche: UN CUENTO SOBRE LA UTOPÍA se pueda apreciar una instalación que utiliza el espacio de la galería, generando un contenedor del símbolo utopía. “Trabajé la instalación como una habitación abstracta que está ocupada por objetos olvidados, en este caso un poster y una lámpara, invitando al recorrido y relación personal que se puede generar entre el símbolo y el espectador”, explicó Ayra Lillo.

La instalación de la artista busca dar cuenta de la relación entre el símbolo y el espectador. «Me quise enfocar en la idea subjetiva que todos podemos tener alrededor de un símbolo tan encriptado como es la utopía», manifestó Lillo.

…de noche: UN CUENTO SOBRE LA UTOPÍA, cuyo título busca comunicar una atmósfera concordante con la manera en que se apropia de la sala, es una muestra que esconde un relato tras los elementos exhibidos. Es así como el póster se vuelve central en la exposición, ya que despliega una imagen que exige al espectador escarbar en su memoria en busca de algo que en realidad no existe, o que empieza a existir ahora al fundir símbolos de diversos tiempos y orígenes en un pastiche de referencias políticas e históricas que más bien pretende hablar de un confuso y complejo presente: la utópica libertad, encarnada siempre por una mujer, pero comprendida desde contextos distintos, emergiendo en una nueva imagen que funde a Lim Sukyung, Angela Davis y el ángel alado de la moneda pinochetista.

La entrada es liberada y la exhibición permanecerá hasta el 26 de mayo.

Lunes de 9:00 a 21:00 horas y martes a domingo de 9:00 a 22:00 horas.
Galería Radicales. Monjitas 580. Metro Bellas Artes.

«Perdita»

La Scuola Italiana y su Centro Cultural inaugurarán el jueves 4 de mayo a las 19:30 horas, la muestra de pintura “Perdita”, de la artista y ex alumna María Ignacia Barra (Manacha).

El montaje estará exhibido hasta el 16 de junio, y puede ser visitado de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. Entrada liberada.

La exposición está conformada por una serie de obras realizadas con dos técnicas: óleo sobre tela y tinta sobre papel. El trabajo de la artista, está inspirado en personajes que se encuentran en la literatura italiana y la mitología Greco-Romana, creando con un lenguaje propio, un imaginario perturbador.

“Perdita” consiste en una serie de pinturas expresivas y viscerales, de seres que mediante la mancha, el rayón y lo cromático, se manifiestan dentro de un universo pesadillesco, en el cual el dolor, el miedo y la pérdida, conceden una expresividad única en la obra. Esta idea se refuerza por medio de la superposición de las partes, mutación de los cuerpos y diferentes perspectivas, dando como resultado, una composición orgánica e inquietante, que genera en el espectador, un gran atractivo e impacto visual.