«Las Condes: Una mirada personal de Luis Poirot»

2 de marzo al 15 de abril de 2017. Lunes a viernes, 8:30 a 18:00 horas; Sábado, 9:00 a 14:00 horas. Espacio Hall Municipalidad de Las Condes. Apoquindo 3400. El día domingo la exposición permanece cerrada al público.

Siguiendo la tradición de las principales ciudades del mundo como París y Nueva York, la Municipalidad de Las Condes encargó al destacado fotógrafo chileno LUIS POIROT que recorriera las calles, edificios, plazas y servicios de la cosmopolita comuna y las registrara “con una mirada personal”.

El resultado, la exposición de fotografías en blanco y negro LAS CONDES: UNA MIRADA PERSONAL DE LUIS POIROT, que se presenta en el Espacio Hall de la Municipalidad de Las Condes, ubicado en Apoquindo 3400.

La muestra se exhibió el año pasado en el Centro Cívico y partió en itinerancia por diversas regiones del país. Hoy está de vuelta en la comuna.

Luis Poirot es uno de los grandes referentes de la fotografía chilena y uno de los pocos autores que persiste en la fotografía análoga, que incluso revela y amplía sus propios trabajos. También es un hombre de mundo (fue Agregado Cultural en Bélgica) y un conocedor de la historia y desarrollo de la fotografía.

Por eso señala que una de las maneras de conocer las ciudades es a través de la mirada de sus fotógrafos, y cita el París de Atget, Nueva York por Berenice Abbott o las vistas de grandes ciudades europeas del italiano Gabriel Basilico. Francia ha convocado en varias ocasiones a fotógrafos de diferentes generaciones y estilos para que registren el territorio, imágenes que son guardadas como patrimonio nacional, material de estudio futuro de historiadores y especialistas en diferentes disciplinas.

Es así como Luis Poirot, por encargo del municipio, posó su ojo experto en Las Condes y nos revela, en blanco y negro, como es su tradición, espacios cosmopolitas, vivos, cultos y a escala humana. Es la primera vez que se hace una petición de este tipo y el resultado sorprende por las dimensiones que alcanza.

«Ventus»

En Ventus, la fotógrafa peruana Claudia Carmen busca un doble desafío: en una misma imagen generar un juego entre lo interno y lo externo, lo íntimo y lo público, la privacidad del hogar y el mundo exterior.

Para tal efecto, recorrió durante años distintos barrios de Lima, ingresando a casas, conociendo a sus dueños, fotografiando ventanas  – y por supuesto – al universo paralelo que día a día habita fuera de sus márgenes.

Así la serie fotográfica Ventus, resalta por sus dos marcos, uno formado por el lente de la cámara y otro por la ventana misma. Interesante propuesta que nos hace reflexionar: ¿Observas lo que hay en el exterior?.

Sala Lily Garafulic. Centro Cultural Estación Mapocho. Metro Puente Cal y Canto / Viernes 27 de enero al Domingo 19 de marzo de 2017 (martes a domingo, 11:00 a 20:00 horas)

«Farewell»

Fotografía de Marcelo Montecino

La exposición Farewell es una muestra del fotógrafo Marcelo Montecino, que reúne una selección de uno de los temas menos tratados de su trabajo fotográfico, que comenzó en la década del 60: el desnudo femenino. Esta exposición es una curadoría desarrollada por Andrea Aguad  Chacur y Samuel Salgado Tello y forma parte del ciclo de exposiciones El Cuerpo, que el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales (Cenfoto-UDP) desarrolla con el apoyo del Centro Cultural Estación Mapocho.

Galería Bicentenario. Centro Cultural Estación Mapocho. Metro Puente Cal y Canto / Viernes 27 de enero al Domingo 19 de marzo de 2017 (martes a domingo, 11:00 a 20:00 horas)

«Afrodescendiente, más allá de África»

El Centro Cultural La Moneda junto al Consejo Regional de la Cultura y las Artes Arica y Parinacota, te invitan a la exposición: “Afrodescendiente, más allá de África”, del fotógrafo Christian Jamett, una muestra que nos revela la histórica presencia de descendientes africanos y sus vivencias en el extremo norte de nuestro país.

A través de 4 series de fotografías, el artista chileno Christian Jamett nos presenta un trabajo que se conecta con las raíces de los primeros migrantes de raza negra que llegan a Latinoamérica como consecuencia del comercio europeo de esclavos desde África. La gran mayoría provenían de las regiones que hoy conforman Nigeria, Congo, Malí, Ghana y Senegal e ingresaron a nuestro país desde el puerto de Valparaíso.

Específicamente en la región de Arica se registraba un 58% de población afrodescendiente en el año 1871, constituyéndose en la ciudad del cono sur con mayor cantidad de habitantes de raza negra. Este fenómeno se inicia en tiempos de la Conquista, cuando Arica era el principal puerto de envío de mercancías hacia Europa, como plata de Potosí, y el cálido valle agrícola de Azapa, que fuera la primera zona de producción de algodón y caña de azúcar.

Luego de dos siglos, la presencia de afrodescendientes en la región sigue viva y nos recuerda el importante aporte que ha significado para nuestra cultura. Esta exposición llega para hacernos reflexionar acerca de esta historia y la significativa relevancia que ha tenido, especialmente, para la región del extremo norte de nuestro país.

«A través de los ojos del pintor»

  • Viernes 20 de enero al domingo 16 de abril de 2017 / martes a domingo, 10:00 a 18:45 horas / Sala Chile Museo Nacional de Bellas Artes.

Cristales de sal, ramas, objetos encontrados, pinturas acrílicas y fotografías son los elementos que Raimundo Rubio utiliza para su exposición A través del ojo del pintor, propuesta con la que el artista chileno manifiesta una crítica a la destrucción de la naturaleza causada por la avaricia que conlleva el sistema capitalista.

Fue después de un viaje por el desierto de Atacama que el artista chileno Raimundo Rubio (1956), consideró utilizar los cristales de sal como material en sus instalaciones. La primera de ellas surgió en la ciudad donde reside, New York, a partir de un encargo de No Longer Empty (NLE), una organización sin fines de lucro, que organiza eventos culturales y programas educacionales en edificios desocupados. Desde ese entonces, Rubio desarrolló una línea de trabajo caracterizada por el despliegue de ramas y delgadas fibras desde pinturas acrílicas abstractas, algunas acompañadas de objetos encontrados como zapatos viejos, bisutería y piezas de computador o también elementos de la naturaleza como bichos, mariposas y flores. En esta especie de escenarios suspende delgados hilos que con paciencia y disciplina rocía más de 200 veces con agua salificada. Así, va formando cristales de sal condenados a la autodestrucción ante cualquier aumento de humedad que pueda ocurrir en el ambiente.

Por esta razón, un día comenzó a fotografiar sus instalaciones y captar la belleza de estos lienzos tridimensionales. Este registro le reveló su propio punto de vista, en el que persistía la forma de mirar de un pintor. Quedó maravillado por el potencial de estas imágenes que él define como metáforas de uno relato del Antiguo Testamento. “Mediante la utilización de la sal como medio artístico y los títulos escogidos para la obra -Sodoma y Gomorra- Rubio pretende conectar al espectador con la narrativa bíblica en la cual Dios, en castigo a la avaricia y codicia de sus habitantes, destruyó esas ciudades”, explica la curadora de la muestra Manon Slome, quien actualmente es la curadora jefa del proyecto No Longer Empty, y ha trabajado con el artista en NY durante los últimos 13 años.

Para el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol, “esta exposición es precisamente una operación de desplazamientos disciplinares y de cruces de medios con tecnologías que el artista establece entre la fotografía y la pintura. Rubio captura y detiene el paso de los acontecimientos, con el fin de transformarlos en imágenes irreales. O dicho de otro modo, se trataría de un intento por alcanzar, por medio de la fotografía, una dimensión de imagen des-fotografiada; es decir, la revelación de una realidad interna que anhela superar la apariencia de lo real”.

Rubio toma las fotografías de sus instalaciones con la salida del sol, ya que para él representa “la esperanza en la vida y en la renovación”. El artista explica que el conjunto de obras que presenta en la muestra se caracteriza por una profunda preocupación por el medio ambiente: “Mi intención es representar el caos económico y medio ambiental causado por la codicia y avaricia existente en el sector financiero, el consumismo y la producción industrial de alimentos. Nuestro sistema ecológico, tanto animal como vegetal, está pagando las consecuencias”.

Sobre el artista

Raimundo Rubio Huidobro nació en Santiago de Chile en 1956. Proviene de una familia de poetas: su padre Alberto Rubio, Premio de la Academia Chilena de la Lengua; su hermano Armando, Premio Municipal de Santiago de Poesía; su sobrino Rafael, Premio Pablo Neruda y descendiente por parte materna del poeta Vicente Huidobro. En Chile estudió en el Instituto Experimental de Arte en Santiago y en los talleres de pintura de Fred Jarvis y Kurt Herdan. En 1979 se trasladó a Washington D.C. y desde 1999 vive y trabaja en Nueva York.

Ha realizado diez exposiciones individuales y numerosas muestras grupales en Barcelona, Santiago, Washington D.C. y Nueva York. En 2013 expone en la Galería Isabel Aninat y en 2015 en la galería de la Embajada de Chile en Washington D.C. Rubio también ha sido parte de exhibiciones grupales en El Museo del Barrio, Nueva York; Corcoran Gallery of Art, Washington D.C. y en el Chelsea Museum of Art, Nueva York. En 2009 y 2010 participa en el proyecto No Longer Empty, a cargo de la curadora norteamericana Manon Slome.

«Paisajes imaginados»

  • Sala Artes Visuales (edificio B, piso -1) Centro GAM.
  • Viernes 6 al Domingo 22 de Enero de 2017
  • Martes a Viernes, 10:00 a 21:00 horas.
  • Sábado y Domingo, 11:00 a 21:00 horas.

De Edouard Duval-Carrié  

«Hay pocos artistas cuyas obras provocan simultáneamente el deseo de mirar y la oportunidad de pensar. Esa feliz coyuntura sucede a cada exposición de Duval-Carrié» – Diario Hoy

País Haití
Disciplina Artes visuales
Duración Indefinida
Recomendación Todo público
Idioma Sin texto

Como el “Nuevo Edén” y una tierra fértil de posibilidades se representaba en el siglo XIX al Caribe. Para promover el desarrollo económico de la zona, los intereses coloniales encargaban pinturas que mostraran un Caribe exuberante, tropical y prometedor. Inspirándose en aquellas pinturas, el artista haitiano Edouard Duval-Carrié ha desarrollado un trabajo de enfoque poscolonialista que ya es reconocido en todo el mundo.

La exposición Paisajes imaginados reúne pinturas, grabados, instalaciones y esculturas a gran escala producidas en la última década por el artista, donde adapta de manera innovadora la iconografía tradicional haitiana. Las obras de Duval-Carrié involucran extensas investigaciones sobre el tema del paisaje visto desde la periferia, sobre cómo el Caribe se sigue vendiendo como un paraíso tropical, oscureciendo las disparidades económicas y sociales existentes. Otra parte de la exposición se refiere, desde una visión contemporánea, al sincretismo religioso y social de Haití.

«Espira»

  • Martes 3 de enero de 2017, 20:00 horas, Opening Exposición de Plek de la brocha.
  • Desde el martes 3 al 17 de enero de 2017.
  • Apertura desde las 20:00 horas.
  • Horario: Martes a domingo, de 18:00 a 02:00 AM.
  • Compañía de Jesús 2085, segundo piso, Plaza Brasil.

Su comienzo en el graffiti fue desde el año 2006 en la población La Pincoya. Aprendió pintando en la calle gracias a la perseverancia y junto a sus hermanos del graffiti y el hip hop. De todo se aprende.

Su estilo es orgánico mezclado con el grafitti mas clásico (letras).

Esta exposición es lo que ha venido trabajando hace un año en croqueras, bastidores y calle. Para esta expo se inspiró en la naturaleza, la magia, vida y la muerte. Rescata lo orgánico como la fuerza inminente, representa este “realismo mágico” trabajado en técnica mixta y reciclaje.

https://www.instagram.com/plekdelabrocha/

https://www.flickr.com/photos/plek_dp/

mc´s:
Funky flu:
https://www.facebook.com/FUNKY-FLU-SALVAJE-DECIBEL-188955017818208/?ref=ts&fref=ts

Oye mi watcho:
https://soundcloud.com/oyemiwuatcho

beat box:
One time:
https://www.youtube.com/watch?v=ekHiObKproQ

«Tiro al blanco»

  • Inauguración Martes 3 de enero de 2017, 18:30 horas.
  • Martes 3 de enero al jueves 10 de enero de 2017.
  • Lunes a viernes, 10:00 a 21:00 horas.
  • Sala Juan Egenau. Departamento de Artes Visuales (DAV) Facultad de Artes Universidad de Chile. Las Encinas 3370. Ñuñoa.

«Tiro al blanco» se titula la exposición que reúne una serie de óleos hechos por el artista visual y docente del Departamento de Artes Visuales, Andrés Bortnik, que desde el 3 al 12 de enero serán exhibidos en la Sala Juan Egenau.

Desde fotografías tomadas por el propio autor a imágenes recogidas de internet o sacadas de alguna película, forman parte del imaginario que Andrés Bortnik toma como fuentes de referencia para la creación de sus pinturas al óleo.

Así surge Tiro al blanco, una muestra donde toman presencia escenas ambiguas y confusas que tras la acción pictórica de trasformación, deformación, borroneos, superposiciones y uniones, crean una mezcla iconográfica que también es abordada desde situaciones y personajes que emergen directamente desde el pintor, sin tener relación directa con una imagen concreta.

“Me llaman la atención justamente las imágenes que no lo dicen todo, que son abiertas. No las que dan una instrucción a quien observa. Entonces más que presentar una idea en un cuadro, pienso que lo fundamental es que prime el lenguaje de la pintura y que ésta pueda dar cuenta del hecho pictórico mismo”, aseveró el pintor para referirse a sus obras.

Precisamente ese conjunto de acciones pictóricas le da el nombre a la exposición Tiro al blanco, en la que según el propio Andrés Bortnik, “cada pintura es un intento de algo. La tela en blanco es una superficie donde se prueban cosas, donde se intenta sobreponer a los lugares comunes que se acarrean. Son ensayos de aciertos y errores.  Y muchos de los primeros, si suceden, vienen dados por los segundos. De este modo la concentración y desconcentración; estar presente y no estarlo, juegan también un rol importante”.

Motivado principalmente por el acto mismo de pintar, el docente de Taller Complementario y Pintura del DAV, a través de la exposición de sus obras busca crear espacios y escenas que surgen por distintos factores. “Me llaman la atención ciertos libros, ciertas películas, así como ciertas imágenes. Eso se mezcla con las personas que conozco, las situaciones que veo y que he vivido. Todo esto, que viene absorbido desde la realidad o el acontecer cotidiano, termina en un cuadro como una imagen”, señaló el artista.

El poder de invocar de la pintura

Para Bortnik, el acto de pintar le permite trabajar desde distintos planos, “desde un cerebro que crea y piensa y desde el cuerpo que es el que se mueve permanentemente, lo que culminará en una gestualidad expresada por la mano”, dice.

Otro de los factores que motivan la pulsión de sus obras es la atracción que siente por la realidad que surge de una tela en blanco donde no había nada, lo que él describe como, “el poder de invocar de la pintura”, es decir, “entrar en esa otra realidad, lo que puede interpretarse como un momento de evasión sólo hasta cierto punto, porque el óleo y el pigmento son elementos súper materiales y concretos. Esta técnica exige estar ahí presente; lo pintado luego se vuelve un objeto a ser visto, una cosa tangible y física que existe, que tiene la posibilidad de generar la detención de alguien en el”, manifestó.

De allí que en Tiro al blanco se puedan observar cuadros con muchas figuras aisladas, objetos, personas o animales como extraviados en la espacialidad y entre ellos, unidos a fondos que muchas veces tienden a lo indiscernible. “En algunos cuadros el espacio se cierra, aparecen delimitaciones, que sin embargo no están definidas claramente. En general, puede que un ámbito vacío o nebuloso tome presencia ocasionando que la atmósfera adquiera más fuerza”, aclaró Bortnik.

Finalmente, al ser consultado por las motivaciones que tuvo para exhibir por primera vez individualmente en la Sala Juan Egenau, el artista indicó: “Por la trascendencia, tradición e historia de la escuela de Arte de la Universidad de Chile y también porque egresé hace poco de pintura en la misma, y me hace sentido exponer por primera vez individualmente en el lugar donde estudié y trabajo actualmente”.

Cierre de la exposición «Intemperie»

  • Cierre de exposición Miércoles 28 de diciembre de 2016, 19:30 horas.

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, Convocatoria 2016.

Rosario Perriello hace emerger esa condición silenciosa del material que contiene una carga que sólo la mirada acuiciosa puede llegar a penetrar. De esta manera nos enfrentábamos a Humedal (2012), en donde una serie de desechos materiales humanos construian una pequeña maqueta de un humedal en donde se pone énfasis, por medio de los materiales, el peligro que corren estos pequeños ecosistemas a causa de nuestra cultura del desecho.

En Intemperie, primera muestra de Perriello en Galería NAC, la artista prosigue el camino transitado en Humedal, pero con un proceso completamente distinto. En esta ocasión Rosario hace una suerte de inventario de las plantas que viven en estos ecosistemas, la investigación que realiza es como la de un botánico, en donde la artista explora el lugar, toma muestras, estudia las formas, sus texturas y dimensiones.

El resultado es éste pequeño herbario de proporciones naturales que se instala en la galería, configura un paisaje imaginario, desde donde emergen algunos fragmentos de plantas en bronce desde las murallas de la galería, dándole una condición orgánica a un entorno y a unos materiales completamente inanimados. Por otra parte están los collage de materiales reutilizados, que le sirven a la artista para concretar esta ficción de una orgánica artificial.

Rodolfo Edwards + Colectivo NAC

  • Miércoles 21 de diciembre de 2016 al sábado 21 de enero de 2017.
  • Ex Casa FOA. Isidora Goyenechea 3322, Las Condes.
  • Horarios: miércoles a viernes de 13:00 a 19:30 horas / sábado de 11:00 a 14:00 horas.

Patagon Land Inmobiliaria y su proyecto GOYENECHEA, junto a Galería NAC, invitan a la exposición COLECTIVO NAC + RODOLFO EDWARDS («Capas de registro») a partir del 21 de diciembre en Isidora Goyenechea 3322, ex sede de Casa FOA. Esta nueva alianza se instala como un espacio en paralelo a la sede en Plaza Las Lilas, donde se presentarán exposiciones bajo la misma línea curatorial de la galería, como una nueva alternativa de difusión de artistas.

Capas de registro se conforma de una serie de cuadros de gran formato, en los que el artista (arquitecto de formación) pinta una ciudad soñada, cruzada por líneas que se despliegan por todo el lienzo, proponiendo distintos ángulos de esta metrópoli, que pueden se reales o inventados.

Este espacio temporal se iniciará con una exposición “Colectivo NAC” que muestra de manera cabal la perspectiva de la galería, en donde gracias a la experiencia de su directora y fundadora, Nicole Andreu, se pone de manifiesto un punto de vista perspicaz que aborda temáticas contingentes como la habitabilidad en las ciudades contemporáneas, el progreso, las migraciones o la contemplación, desde la mirada de los distintos artistas que conforman la galería.

Sobre los artistas:

Rodolfo Edwards (Santiago, Chile 1981). Como artista se destaca por crear ambientes arquitectónicos a base de fotografías y pintura basados en hechos culturales y de vida natural. Rodolfo se recibe de Aquitecto y Urbanista de la Universidad Catolica de Valparaíso de Chile 2007. Se Radica en Nueva York desde el año 2010, invitado por The Arts Student League de New York a estudiar en un programa de artes visuales durante cuatro años . Alli recibe varios premios , becas y obras en la colección permanente de aquella institución. Ha exhibido en Santiago and Valparaiso, Chile. Argentina , Miami , Philadelphia, Nueva Jersey, Nueva York y Shanghai. Durante 2011 y 2012 recibe una beca y distinción en The Arts student League, además Adquirir una de sus obras para la colección personal de dicha institución. Recientemente sus obras han sido expuestas : 2014 Southampton New York Art Fair, 2013 Clio Art Fair, 2012 Governors Island Art Fair, 2012 Carpe Diem Art Fair at City Hall Philadelphia, 2012 The Bronx Latino-american Biennal, 2012 Pinta Art Fair New York and 2012 Art Context Miami.

Colectivo NAC: Maite Zubizarreta, Nicolás Sánchez, Alejandro Quiroga, Raisa Bosich, Matthew Neary, David Scognamiglio, Magdalena Rojas, Josefina Concha, Josefina Valenzuela, Gabriella Dobo, Diego Santa María, Cristóbal Cea y Sebastián Maze.